(!KEEL: teatrid ja meelelahutus Inglismaal. Shakespeare'i Globe'i teater, esmaesinemine ja taaselustamine. Pealinna muusikaline ime, Piccadilly teater

Kui teile meeldib teater, on London teie jaoks. Siin näete parimaid ooperi- ja balletilavastusi, parimaid muusikale ja parimat draamat – ju lavastas kõigi aegade parimate draamalavastuste autor William Shakespeare oma näidendeid Londonis.

Aga kõigepealt asjad kõigepealt.

Kuninglik ooperimaja Covent Garden on üks maailma vanimaid ooperiteatreid. Siin lavastavad parimad lavastused nii kohalikud trupid kui ka külalisartistid, näiteks Milano La Scalast või Moskva Suurest Teatrist. Kui olete aprillis-mais Londonis ja armastate ooperit, siis soovitan teil kindlasti vaadata Verdi La Traviatat (19. aprill - 20. mai 2014) või Puccini Toscat (10. mai - 26. juuni 2014). Kui tulete suvel Londonisse, vaadake teist Puccini ooperit La bohème. Vene balleti austajatele tuuritab Mariinski teater juulis ja augustis Londonis ning esitleb kolme klassikalise balleti lavastust “Romeo ja Julia”, “ Luikede järv" ja "Tuhkatriinu" (28. juulist 16. augustini).

Kuninglik ooperimaja Covent Garden on brittide seas väga populaarne, eriti kõrgeimate ringkondade seast. Siin võib sageli kohata kuulsaid poliitikuid ja inglise aristokraatiat. Kui Kuninglikus Ooperiteatris 2009. aastal lavastus, millega tähistati Sergei Djaghilevi Ballets Russes sajandat sünniaastapäeva, sain istuda müügilettides surnud Margaret Thatcheri kõrval.

Kuningliku ooperimaja piletid tuleb osta ette – soovitavalt mitu kuud ette. Neid saab osta otse teatri kodulehelt, makstes pangakaardiga. Ooperipiletid maksavad keskmiselt 120-200 naela inimese kohta, balletipiletid on veidi odavamad – 70-110 naela.

On võimatu ignoreerida kuulsat Londoni West Endi – kõigi Londoni muusikalide sünnikohta. See on üks suurimaid muusikali keskused maailmas pärast Broadwayd New Yorgis. West Endist sai 19. sajandil teatrikeskus ja paljusid lavastusi mängitakse siiani viktoriaanlikus ajastus. Tohutu hulk muusikale põhineb kaasaegsete (ja mitte nii moodsate) esinejate muusikal, nii et kui olete näiteks Michael Jacksoni, The Beatlesi, Queeni, Abba fänn, ostke kindlasti pilet, võitsite ei kahetse. See on meelelahutuslik teater, see on teater, kust lahkute muusika ja tantsu energiaga laetuna. Kuna ma ei ole suur Michael Jacksoni fänn, õnnestus mul mingil moel osaleda muusikalis Thriller. Suurema osa lavastusest tantsisin tooli lähedalnagu ka enamik teisi vaatajaid. KOOSkõndida oli võimatu!

On muusikalide kategooria, mis on nii populaarsed, et neid on juba aastaid kinodes näidatud. Näiteks muusikal Les Miserables ” (“Les Miserables”) on 28-aastane ja “ Ooperifantoom "("Ooperifantoom") 27 aastat. Muusikalide piletid maksavad keskmiselt 50–100 naela inimese kohta. Nende ja teiste muusikalide pileteid saab osta.

Muusikal "Les Miserables" Londoni Queeni teatris

Harva püsib muusikal laval üle paari aasta. Kuid ingliskeelne lavastus Les Misérables tähistab järgmisel aastal oma 30. juubelit...

Inglise teater

18. sajandi inglise teater mängis kogu Euroopa teatri arenguloos väga märgatavat rolli. Temast ei saanud mitte ainult valgustusajastu dramaturgia rajaja, vaid ta andis sellesse ka olulise panuse. Sellele vaatamata asendus Inglise valgustusajastu teatris tragöödia uue dramaatilise žanriga - kodanliku draamaga või, nagu seda kutsuti, kodanliku tragöödiaga. Just Inglismaal tekkisid esimesed kodanliku draama näited, mis hiljem tungisid Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia teatritesse. Mitte viimane koht Repertuaari kuulus ka komöödia. Selle vormi ja sisu on reformitud kõige radikaalsemal viisil alates renessansist.

Üleminek renessansiajastu teatrilt valgustusajastu teatrile oli pikk, tormiline ja üsna valus. Renessansi teater hääbus tasapisi, kuid nad ei lasknud sellel surra loomulikku surma. Viimane löök selle põhjustas lõpule viidud puritaanlik revolutsioon. Selle iidsed nn range elu traditsioonid sobisid suurepäraselt tänapäevaste tingimustega. Inglismaa, mis oli hiljuti olnud särav, värviline ja täis elu, muutus vagaks, vagaks ja riietus tumedatesse vormirõivastesse. Sellises elus polnud teatrile lihtsalt kohta. Kõik teatrid suleti ja veidi hiljem põletati.

Aastatel 1688-1689 toimus Inglismaal nn kuulsusrikas revolutsioon. Pärast seda toimus teatri arengus üleminek renessansist valgustusajastule. Võimule naasnud Stuartid taastasid teatri, millel oli olulisi erinevusi eelmise ajastu teatrist.

Taastamisperiood jäi Inglismaa ajalukku kui kõigi moraalsete ja eetiliste väärtuste devalveerimise aeg. Võimu ja kõige sellega seonduva haaranud aristokraadid andsid end täielikule lõbutsemisele. On täiesti loomulik, et teater peegeldas uut moraaliseisundit. Laval etendatavate näidendite kangelastel ei tohtinud üht: olla vähemalt millegi poolest sarnased vihatud puritaanidega.

Restaureerimisrežiimi langedes hakkas dramaturgide positsioon dramaatiliselt muutuma. Nende teostes hakkasid ilmnema kodanliku draama elemendid ja kaasaegsete satiirilised kujutamised. Koomiksi allikaks olid need kõrvalekalded ühiskonnas eksisteerinud inimlikust normist.

Õppekomöödia rajaja oli William Congreve. Ta sai kuulsaks pärast oma esimese komöödia "Vana poissmees" (1692) kirjutamist.

Riis. 45. George Farquer

Veelgi lähemal valgustusajastule oli George Farquer (1678-1707) ( riis. 45). Ta alustas oma tööd taastamise komöödiale vastavate näidendite kirjutamisega. Kuid siis toimus tema loomingus pööre poliitilise ja sotsiaalse satiiri poole.

Farqueri komöödia The Recruiting Officer (1706) kritiseeris Inglise armeesse sõdurite värbamise meetodeid. Komöödia “Fopside kaval plaan” (1707) oli 17. sajandi komöödiakomöödia kogu arengu tulemus. Näitekirjanik maalis nii huvitavaid ja tõepäraseid pilte provintsi moraalist, et tema komöödia oli 18. sajandi realismi allikas ja paljude tegelaste nimed muutusid kodunimedeks.

1730. aastate alguseks oli tekkinud žanr, mida nimetatakse kodanlikuks draamaks. Selle välimus osutus tugevaks löögiks žanrite klassiesteetikale. Teatrilava hakkasid vallutama tavalised inimesed. Veidi hiljem sai temast selle ainuomanik. Kodanliku tragöödia lavale seadmisele aitas kaasa George Lillo (1693-1739) näidendi “Londoni kaupmees ehk George Barnwelli lugu” (1731) vapustav edu. Imiteeritav objekt oli Lillo teine ​​näidend - tragöödia värsis "Saatuslik uudishimu" (1736). Kohati oli ta lähedal sellele, et oma teostes näidatakse kuritegevust kodanliku ühiskonna normina. Kuid idealiseeriv kalduvus ületab kriitilise kalduvuse. Eeskujuliku voorusliku kaupmehe Thorogoodi lõputud jutlused Londoni kaupmehes ja üleskutse kaebamata oma risti kanda, millega Fatal Curiosity lõpeb, annavad Lillo näidenditele üsna pühaliku tooni. Näitekirjanik astus loomulikult "väikese mehe" poole, kuid ainult selleks, et hoiatada teda halbade mõtete ja tegude eest.

Enam kui kakskümmend aastat pärast "Londoni kaupmehe" kirjutamist sündis Inglismaal teine ​​kuulus kodanlik tragöödia, "Mängur" (1753). Selle autor oli Edward Moore (1712-1757). Sellel näidendil oli palju dramaatilisi eeliseid, kuid see eristus lihtsalt oma sotsiaalse silmaringi hämmastava kitsusega. Autor seadis endale ainsa eesmärgi - pöörata oma kaasaegsed eemale hävitavast kirest kaardimängude vastu. Hilisem ühiskonnakriitika laval seostus 18. sajandi esimesel poolel teiste näitekirjanike nimedega.

Kõige radikaalsem osa inglise kirjanikud ei näinud inimeste pahedes mitte ainult mineviku pärandit, vaid ka asjade uue korra tulemust. Selle suundumuse tunnustatud liider oli suur inglise satiirik Jonathan Swift ja tema ustavamad järgijad teatris olid John Gay (1685-1732). (Joonis 46) ja Henry Fielding (1707-1754).

Riis. 46. ​​John Gay

18. sajandil hakkasid inglise teatris õitsema väikesed žanrid. Pantomiim, ballaadiooper ja proov on ülipopulaarsed. Kaks viimast žanri väljendasid kõige kriitilisemat suhtumist olemasolevatesse tellimustesse.

Ballaadooperi hiilgeaeg ja tegelikult ka väiksemate žanritega seotud kriitiline liikumine algas John Gay "Kerjusooperi" lavastusega 1728. aastal. Etendus õnnestus vapustavalt. Näidendi laulude sõnad riputati poeakendele, kirjutati lehvikutele ja lauldi tänavatel. On teada juhtum, kui kaks näitlejannat võitlesid õiguse eest mängida Polly Peachumi rolli. Teatri sissepääsu juures valitses enam kui kaks kuud järjest päevast päeva tõeline pandemoonia.

Henry Fielding oli 1730. aastatel ka väga kuulus näitekirjanik. Ta kirjutas 25 näidendit. Nende hulgas on selliseid teoseid nagu “Kohtunik lõksus” (1730), “The Grub Street Opera ehk naise kinga all” (1731), “Don Quijote Inglismaal” (1734), “Pasquin” (1736) ja “ Ajalooline kalender aastaks 1736" (1737).

Alates 1760. aastatest on kriitilised suundumused üha enam tunginud nn korrektse komöödia valdkonda. Esimest korda pärast Congreve'i ja Farqueri taasluuakse täieõiguslik realistlik komöödia komöödiast. Sellest ajast alates on sentimentaalne komöödia vastandatud rõõmsale komöödiale.

Selle termini võttis kasutusele Oliver Goldsmith (1728-1774). Ta on traktaadi “Essee teatrist ehk lõbusa ja sentimentaalse komöödia võrdlus” (1772) ning kahe komöödia “Hea” (1768) ja “Ekside öö” (1773) autor.

Riis. 47. Richard Brinsley Sheridan

Rõõmsa komöödia koolkond määras 18. sajandi suurima inglise näitekirjaniku Richard Brinsley Sheridani (1751-1816) saabumise ( riis. 47). 24-aastaselt lavastas ta oma esimese komöödia "Rivaalid" (1775). Sellele järgnes veel mitu näidendit, sealhulgas "Duenna" (1775). 1777. aastal lõi Sheridan oma kuulsa näidendi "Skandaali kool". Kaks aastat hiljem ilmus tema viimane komöödia "The Critic". Kogu Sheridani töö koomikuna mahtus vähem kui 5 aastasse. Vaid 20 aastat hiljem naasis ta draama juurde ja kirjutas tragöödia “Pizarro” (1799). Alates taastamisperioodist on inglise etenduskunst kaldunud klassitsismi poole. Esimese, kuid väga otsustava sammu realismi poole tegi Charles Maclean (1699-1797). Ta oli koomiline karakternäitleja. 1741. aastal sai ta Shylocki rolli (sel ajal peeti seda rolli koomiliseks). Kuid Maclean mängis seda rolli traagilisena. Sellest sai tohutu esteetiline avastus, mis ületas ühe rolli tõlgendamise. MacLean mõistis, et aeg oli realismiks, ja nägi ette paljusid selle funktsioone.

Etenduskunstide vallas oli suur tähtsus David Garricki (1717-1779) tegevusel. Garrick oli Macleani õpilane, kuid tõeliselt geniaalne õpilane. David oli ohvitseri poeg, rahvuselt prantslane ja iirlanna. Tema perekond armastas teatrit, kuid nende poega valmistati ette teistsuguseks karjääriks - juristi karjääriks. Garrick osutus aga hooletuks õpilaseks. 1741. aasta kevadel sattus ta tänu õnnelikule õnnetusele Goodman's Fieldsi teatri lavale. Pärast seda osales ta selle trupiga ringreisidel, mille käigus kasutas Macleani nõuandeid ja juba oktoobris mängis ta suurepäraselt Richard III rolli, mis tegi ta kuulsaks ( riis. 48).

Riis. 48. David Garrick Richard III rollis

1747. aastal ostis Garrick Drury Lane'i teatri, mida ta juhtis peaaegu 30 aastat. Kõik need aastad on ta olnud keskne tegelane teatri London. Oma teatrisse koondas ta Inglismaa pealinna parimad näitlejad. Vaatamata asjaolule, et kõik näitlejad tulid erinevatest teatritest, õnnestus Garrickil luua üks trupp. Väga tähtsaks pidas ta proove, mille käigus juuris usinalt välja deklamatsiooni, saavutas näitlejate mängus loomulikkuse ja viimistles rolli hoolikalt. Loodud tegelased pidid olema võimalikult mitmekülgsed. Garricki proovid olid mitu tundi ja näitlejate jaoks mõnikord valusad, kuid tulemused olid lihtsalt suurepärased.

Garricki mitmekülgne näitleja- ja lavastajatöö, mis hõlmas tragöödia ja komöödia valdkondi, oli suur tähtsus. Inglise teatri ajalukku jäi ta selle suurima esindajana.

Raamatust Populaarne teatriajalugu autor Galperina Galina Anatolevna

Inglise teater Inglise renessansi teater sündis ja arenes turuplatsil, mis määras selle rahvusliku Briti maitse ja demokraatia. Kõige populaarsemad žanrid avalikel lavadel olid moraalinäidendid ja farsid. Elizabethi valitsusajal

Raamatust Jaapan: keel ja kultuur autor Alpatov Vladimir Mihhailovitš

Inglise teater 18. sajandi Inglise teater mängis väga märgatavat rolli kogu Euroopa teatri arenguloos. Temast ei saanud mitte ainult valgustusajastu dramaturgia rajaja, vaid ta andis sellesse ka olulise panuse. Sellest hoolimata tragöödia valgustusajastu Inglise teatris

Raamatust Viisakuse ja suhtlusstiili kategooria autor Larina Tatjana Viktorovna

6. peatükk INGLISE LAENUD JA INGLISE KEEL JAAPANIS Peatükis käsitletakse peamiselt jaapani ja inglise keele kultuurilise kokkupõrkega seotud küsimusi. Tänapäeval domineerib maailmas üha enam Ameerika populaarkultuur ja selle levik

Raamatust Samurai raamat autor Daidoji Yuzan

Raamatust Tale of Proosa. Mõtisklused ja analüüs autor Šklovski Viktor Borisovitš

Raamatust Fates of Fashion autor Vassiljev, (kunstikriitik) Aleksandr Aleksandrovitš

Raamatust Moskva suveräänide igapäevaelu 17. sajandil autor Tšernaja Ljudmila Aleksejevna

Tõlkija eessõna inglise keelde Ajaloodokumendid, mis selgitavad bushidoga seotud põhimõisteid (mõiste "bushido", nagu "samurai", sisenes lääne keeltesse laensõnana, mis tähendab "Jaapani rahvuslikku, eriti sõjalist vaimu; traditsiooniline"

Raamatust Lev Tolstoi Moskva aadressid. 200. aastapäevaks Isamaasõda 1812 autor

Inglise klassikaline romaan Sellest, kuidas Fielding kasutas tunnustust oma romaani edukaks tulemuseks. Mille poolest erineb see tunnustus antiikdraama tunnustamisest. Inimesed maailmas ei ole võrdsed – ühed olid rikkad, teised vaesed, kõik olid sellega harjunud? See eksisteeris aastal

Raamatust Moskva Romanovite ajal. Romanovite dünastia 400. aastapäevaks autor Vaskin Aleksander Anatolievitš

Inglise melanž Tulin esimest korda Londonisse 1983. aastal. Siis rändasid Chelseas King's Roadil mõned tapjapunkarid, sügislehed vihmaga segatuna laulsid nad meile midagi Brittenist, kahekorruselised punased bussid kajasid punast klassikaliselt tuima telefoni

Raamatust Hiina rahvapärimused autor Martyanova Ljudmila Mihhailovna

Teater Esimest õukonnateatrit, mis eksisteeris aastatel 1672–1676, defineerisid tsaar Aleksei Mihhailovitš ise ja tema kaasaegsed omamoodi uudse „lõbu” ja „lahedusena” Euroopa monarhide teatrite kuvandis ja sarnasuses. Kuningliku õukonna teater ei ilmunud kohe. venelased

Inglise renessansi teater sündis ja arenes turuplatsil, mis määras selle rahvusliku Briti maitse ja demokraatia. Kõige populaarsemad žanrid avalikel lavadel olid moraalinäidendid ja farsid. Elizabeth Tudori valitsusajal olid müsteeriumid keelatud. Alates 16. sajandi algusest lähenes inglise teatrikunst uuele etapile – humanistliku draama arengu algusele, mis hakkas kujunema kuningliku võimu ja katoliku kiriku vahelise poliitilise võitluse taustal.

Teatrilavalt kostis varjamatut teravat kriitikat ja uue humanistliku ideoloogia propagandat, mis oli riietatud tuttavate vahepalade ja moraalinäidendite rüüsse. Humanist John Rastelli näidendis “Vahemäng nelja elemendi olemusest” (1519) on lisaks moraalinäidendite traditsioonilistele tegelastele järgmised tegelased: teadmistejanu, leedi loodus, kogemus ja vastupidiselt. neile, kurat Teadmatus ja hoora Naudingujanu. Nende tegelaste lepitamatu võitlus näidendis lõpeb valgustatuse võiduga obskurantismi ja teadmatuse üle.

John Bale – silmapaistev tegelane Inglise reformatsioonis ja kuulus kirjanik, näidendi "Kuningas Johannes" autor. Lisades moraalinäidendile sotsiaalseid teemasid, pani ta aluse dramaturgiale ajalookroonika žanris.

Uus teater sündis keskaegsest farsist. Õukonnaluuletaja, muusik ja värviliste vaatemängude korraldaja John Gaywood arendas farsi satiiriliste vahepalade kirjutamisega. Neis naeruvääristas ta munkade ja indulgentsimüüjate pettusi, kasumiahnete vaimulike intriige ja preestrite kavalaid nippe, kes varjasid oma patte edev vagadusega. Lisaks peategelasele – kelmile – ja negatiivsed tegelased– vaimulikud – lihtsameelsed ja heatujulised lihtrahvas osalesid lühikestes igapäevastseenides. 16. sajandi alguse satiirilistest vahepaladest sai ühenduslüli keskaegse farsiteatri ja tärkava draamateatri vahel.

Inglise rahva tutvustamine itaalia kultuuri ja kunstiga aitas kaasa iidse kultuuri ja muistse tsivilisatsiooni saavutuste aktiivsele tajumisele ja populariseerimisele. Ladina keele ning Seneca ja Plautuse loomingu intensiivne õppimine viis iidsete tragöödiate ja komöödiate tõlkimiseni inglise keelde. Nendel tõlgetel põhinevad etendused said aristokraatlikus ja ülikoolikeskkonnas väga populaarseks.

Samal ajal imetlesid aristokraadid ja valgustatud avalikkus Petrarka sonette ja Ariosto luuletusi. Boccaccio ja Bandello novellid olid mitmekesise ühiskonna seas tuntud. Kuninglikus õukonnas tutvustati meelelahutus- ja meelelahutusüritustena maskeraadi, kus mängiti läbi stseene Itaalia pastoraalidest.

Esimesed näited rahvuslikust komöödiast ja tragöödiast teatrilaval ilmusid 16. sajandi keskel. Esimese inglise komöödia Ralph Royster Doyster (umbes 1551) autor Nicholas Udall oli haritud õukonna meelelahutuse korraldaja ja püüdis oma teoste kaudu inimestele "häid elureegleid" õpetada.

Thomas Nortoni ja Thomas Sequile'i näidendit "Horboduc" (1562) mängiti esmakordselt kuninganna Elizabethi õukonnas ja seda peetakse esimeseks Inglismaa tragöödiaks. Selgelt on näha Rooma tragöödia matkimist: näidendi jagamine 5 vaatuseks, koorilaul ja sõnumitoojate monoloogid, verised kuriteod, kuid süžee aluseks on ajalooline fakt keskaegsest ajaloost. Tragöödia moraal seisnes allegoorilises pantomiimis ja vahepalades, mida kunstnikud esitasid vaatuste vahel, selgitades süžee ootamatuid pöördeid.

Pärast farsilist müsteeriumi ja primitiivseid farsse tekkis antiik- ja itaalia draama põhjal uus inglise draama, milles oli kompositsiooniline alus, osade proportsionaalsus, loogika tegevuse ja tegelaste arengus.

Peaaegu kõik uue põlvkonna näitekirjanikud olid ülikooliharidusega ja pärit demokraatlikust keskkonnast. Ühendatud sisse loominguline rühm nime all “Ülikoolimeeled”, püüdsid nad oma teostes sünteesida aristokraatide kõrghumanistlikku kultuuri ja rahvatarkust selle folklooriga.

William Shakespeare'i eelkäija, kuulus inglise näitekirjanik John Lyly (umbes 1554-1606) oli õukonnaluuletaja. Oma huvitavaimas komöödias "Aleksander ja Campaspe" (1584), mis on kirjutatud kreeka ajaloolase Pliniuse jutustuse põhjal, näitas ta Aleksander Suure suuremeelsust, kes nähes oma sõbra, kunstnik Apellese armastust. vangistuses Campaspe, loovutas ta oma sõbrale. Seega võitis kohuse ja tunde võitluses kohusetunne. Näidendis kujutatud idealiseeritud Aleksandri kuju vastandub filosoof Diogenese skeptilisele kujundile, rahvatarkus ja kelle terve mõistus võidab monarhi ja tema saatjaskonna enesekindluse ja kõrkuse.

John Lily pani aluse nn romantilisele komöödiale. Ta viis lüürilise elemendi dramaatilisesse tegevusse, andes proosakõnele ereda poeetilise maitse. Ta osutas tee kahe komöödiažanri – romantilise ja farsi – edaspidiseks ühinemiseks.

Inglise renessansi draama tõeline rajaja oli Christopher Marlowe (1564-1593), kuulus näitekirjanik, filosoofilise ja ateistliku sisuga teoste autor. Kingsepa poeg, kes oma visadusega saavutas teadusmagistri akadeemilise kraadi, paistis silma julguse ja vabamõtlemisega. K. Marlowe eelistas näitlejatööd teatritrupis preestrikarjäärile, mis avanes tema ees pärast Cambridge'i ülikooli lõpetamist. Tema esimene dramaatiline teos Tamerlane Suur oli täis ateistlikke ideid. See monumentaalne kaheosaline teos on kirjutatud kahe aasta jooksul (I osa 1587 ja II osa 1588). "Tamerlane Suur" on dramatiseeritud elulugu kuulsast 14. sajandi lõpu idavallutajast Timurist. Marlowe andis oma kangelasele legendaarse kangelase jõu ja välimuse. Ja mis eriti oluline, tegi ta aatelisest feodaalist, nagu Timur tegelikult oli, "madala sünniga karjase", kes ainult oma tahte, energia ja mõistuse jõul tõusis seaduslikest valitsejatest kõrgemale.

K. Marlowe näidend “Doktor Faustuse traagiline ajalugu” (1588) ( riis. 22) paljastab inimese elu teise külje. Askeetlike põhimõtete tagasilükkamine ja tingimusteta allumine kõrgemale võimule teadmistejanu ja elurõõmu nimel on riietatud ateistliku doktor Faustuse kujuga. Doktor Faustuse vabanenud teadvuse ja sellele järgnenud üksinduse draama viib ta meeleparandusele, vabastades samas tohutu energia võitluses mõttevabaduse eest.

C. Marlowe viimane tragöödia, ajalooliste kroonikate ainetel kirjutatud Edward II, sai aluseks inglise draamale, mida W. Shakespeare oma teostes edukalt edasi arendas.

Kuningas ja tema saatjaskond uskusid, et C. Marlowe ja tema teosed kujutavad endast tõsist ohtu võimule. Sellega seoses anti korraldus dramaturg füüsiliselt kõrvaldada. 30. mail 1593 mõrvas Marlowe kuninga salanõukogu agent.


Riis. 22. Graveering trükisest “ Traagiline lugu Doktor Faustus", 1636

Samaaegselt C. Marlowe näidenditega tulid lavale ka teiste näitekirjanike näitemängud rühmast “University Minds”: Thomas Kyd – “Hispaania tragöödia” (1587) ja Robert Greene – “Munk Bacon ja vend Bongay”, “ James IV" ja "George Greene", Wakefieldi välivaht" (1592).

"Ülikoolimeeled" rühma näitekirjanike loominguline kogukond eelnes rahvusdraama arengu uuele etapile – renessansiaegse tragöödia ja komöödia esilekerkimisele. Järk-järgult tekkis kuvand uuest kangelasest - julge ja julge, pühendunud humanistlikule ideaalile.

16. sajandi lõpul inglise keel rahvateater meelitas oma esinemistele tohutuid rahvahulki, neelates kõike revolutsioonilised ideed ja matkisid vapraid kangelasi, kes kaitsesid võitluses oma inimväärikust. Pidevalt kasvas teatritruppide arv hotelliõuelt ja linnaväljakutelt spetsiaalselt selleks ehitatud teatritesse.

1576. aastal ehitas James Burbage Londonisse esimese teatri, mida kutsuti "Teatriks". Sellele järgnes mitme teatrihoone ehitamine: Curtain, Blackfriars, Rose ja Swan ( riis. 23). Hoolimata asjaolust, et linnavolikogu keelas oma korraldusega 1576. aastal teatrietenduste lavastamise Londonis endas, asusid teatrid Thamesi lõunakaldal, alal, mis ei kuulunud ühismajandite nõukogu pädevusse.


Riis. 23. Teater "Luik"

Suured puidust avalikud teatrihooned olid erineva kujuga: ümmargused, kandilised või kaheksanurksed. Hoonel polnud katust, vaid väike varikatus lava kohal. Need teatrid mahutasid kuni 2000 pealtvaatajat. Suurem osa tavainimestest koosnevast publikust jälgis etendust seistes. Rikkad linlased võtsid istet galeriides, mis paiknesid teatri ümmarguste seinte vahel kolmel korrusel.

1599. aastal ehitati teater Globe, kus töötas W. Shakespeare. Hoone oli kaheksanurkse kujuga, lava trapetsikujuline, selle alus ulatus auditooriumi sisse. Funktsionaalne ruum jagunes kolmeks osaks: lava esiosa – prostseen; tagakülg, mis oli eraldatud kahe rookatusega varikatust toetava sambaga; ülemine on rõdu tagalava kohal. Selle keeruka ehitise lõpetas väike torn, millele etenduse ajal riputati lipp. Lava kaunistati tavaliselt vaipade ja mattidega ning kardin võis olenevalt žanrist (komöödia või tragöödia) olla sinine või must. Esimese Globe'i teatri hoone hävis 1613. aastal tulekahjus. Pärast taastamist eksisteeris see kuni 1645. riis. 24).


Riis. 24. Globuse teater

Enamik Londoni teatrite näitlejaid, kui mitte arvestada kuulsaid, kes nautisid aadlike patrooni, olid madala sissetulekuga ja jõuetud inimesed. Kuninglik dekreet võrdsustas kunstnikud kodutute trampidega ja nägi ette karistada truppe, kellel polnud jõukaid patroone. Vaatamata võimude karmile suhtumisele teatritesse, kasvas nende populaarsus aasta-aastalt ja nende arv kasvas.

Teatritruppide organiseerimise vorm oli tollal kahte tüüpi: näitlejate omavaheline partnerlus omavalitsusega ja eraettevõte, mille eesotsas oli ettevõtja, kes omas rekvisiite ja ostis näidendi lavastamise õigused dramaturgidelt. Eraettevõtja võiks palgata ükskõik millise trupi, pannes näitlejad oma kapriiside orjusesse.


Riis. 25. William ShakespeareRiis. 26. Richard Burbage

Trupp, mille juhatas W. Shakespeare ( riis. 25) ja tema sõber, kuulus näitleja Richard Burbage ( riis. 26), kandis nime "Lord Chamberlaini mehed". Trupi tulu jagati dramaturgi ja teatri peanäitlejate vahel vastavalt nende osakaalule.

Trupi kvantitatiivne koosseis ei olnud suurem kui 10-14 inimest, kes pidid teatri repertuaaris täitma mitmeid rolle. Naisrolle mängisid kenad noored mehed, saavutades oma liigutuste plastilisuse ja hääle lüürilisuse kaudu autentsed esitused. Üldine viis Näitlemine oli läbimas üleminekuetappi eepilisest stiilist ja ülevast paatosest sisemise draama vaoshoitud vormile. W. Shakespeare’i ajastu traagilise žanri peaosatäitjad olid Richard Burbage ja Edward Alleyn ( riis. 27).


Riis. 27. Edward Alley

Richard Burbage, tema lähedasele sõbrale ja assistent, W. Shakespeare usaldas oma tragöödiate peamised rollid. Suurepärase häälevaldamisega Burbage mitte ainult ei esitanud meisterlikult oma monolooge, vaid võimendas pilkude ja žestidega ka rolli emotsionaalset värvingut. Komöödiažanris näitlejad Robert Armin ja William Kemp ( riis. 28) ja Richard Tarleton. Iseloomulikumaks koomikuks oli Robert Armin, kes mängis Shakespeare'i näidendis "As You Like It" ja "Kuningas Lear" filosoofilise tähenduse ja dramaatilise sisuga narri rolli.


Riis. 28. William Kemp

Näitekirjaniku ja lavastajana sünteesis W. Shakespeare oma loomingus kõik enne teda loodud teatrikunsti saavutused ja viis selle kunsti täiuslikkuseni. Ta määratles selle peamise suuna, milleks oli inimloomuse olemuse peegelpildi saavutamine, mis tahes kujul see ka ei ilmneks.

Selle perioodi etenduskunste iseloomustab näitlemise märkimisväärne emotsionaalne intensiivsus. Lavastuse tooni ei andnud valjuhäälne retsiteerimine ja aktiivsed žestid, vaid näitleja rikas kujutlusvõime ja võime edasi anda oma kogetavat seisundit. Nõuanded näitlejatele, mida W. Shakespeare oma tragöödias Hamleti suu läbi väljendas, on igavene teejuht kõikidele kunstnike põlvkondadele, kuni realistlik teatrikunst elus püsib. Suure inglise näitekirjaniku loomingus jõudis Euroopa renessansi dramaatiline teater oma arengu tippu. Shakespeare'i looming laiendas tavapäraseid piire ja näitas järgmistele näitlejapõlvedele võimalusi draamakunsti arendamiseks ja täiustamiseks inimese vaimse maailma paljastamise suunas.

17. sajandi keskel lõppes Inglismaal pikk kodanlik-puritaanlik revolutsioon, mis viis puritaanluse kinnistumiseni ühiskonnas. Tema ideoloogiliseks lipukirjaks sai üks puritaanlikest dogmadest, mis väitis, et inimene ei tohi fatalistlikult oma saatusele alluda. Kaasaegsete sõnul valitses maal tol ajal kõlvatus ja moraalne allakäik. Sõprus, südametunnistus ja avalik kohustus on täielikult kaotanud oma mõtte. 17. sajandi lõpus – 18. sajandi alguses sai inglise filosoofia juhtivaks suunaks libertineism ehk vabamõtlemine, mis suuresti mõjutas draamat ja teatrit. Hiljem omandas see suund kindla kuju ja sai tuntuks kui vaimukus. Pärast Stuarti monarhia taastamist Inglismaal austati vaimukust aristokraatliku kogukonna seas üsna kõrgelt. Järk-järgult, vastavalt uue kodanliku ideoloogia kujunemisele, muutus ka suhtumine teravmeelsusesse, muutus üha kriitilisemaks. See ei saanud muud kui kunsti mõjutada. Vaimukuse järgijate seisukohalt on elu keeruline kunst, mis nõuab inimeselt ettevaatlikkust ja taiplikkust. Valed tuleb oskuslikult ühendada tõega ning ausus ja otsekohesus kavaluse ja pettusega. Kiriklik abielu peeti köidikuteks, mis viitasid mehe orjusele.

Ebamoraalsed põhimõtted põhjustasid auväärsete kodanlaste, aga ka kirjanike ja filosoofide õiglast nördimust. Kodanluse võimu tugevnedes ja mõju suurenedes asus ta aktiivselt ründama “vaimukaid” inimesi. See väljendus eelkõige tema võitluses inglise teatriga.

Enne monarhia taastamist Inglismaal, Cromwelli valitsusajal, keelati teater parlamendi erimäärusega. Puritaanlik valitsus pidas teatrit ebamoraalsuse, patuse ja pahede kasvulavaks. Vallavolikogud esitasid teatrifirmadele arvukalt süüdistusi, mis mõnikord ei olnud seotud ei näitlejate ega näidendiga. Teatrite maine oli nii madal, et linnarahvas lõpetas nende külastamise. Nälgimise vältimiseks olid näitlejad sunnitud lahkuma linnadest kaugetesse provintsidesse, kus nad saaksid midagi teenida. Teatritrupid ja koolid lagunesid, oratooriumi- ja etenduskunstide, muusika ja tantsu õpetajad lahkusid linnast. Provintsivõimud olid lojaalsed lossiomanike korraldatud amatööretendustele. Ja linnades taaselustati teater muusikaliste ja draamaetendustega (maskeraadidega).

Pärast Stuarti monarhia taastamist Inglismaal algas teatri taaselustamiseks soodne periood. Linnateatrite publik koosnes eranditult aristokraatiast ja linnaaadlist. Draamakunst väljendas puritaan- ja kodanlusevastast vaimu, mis murdis läbi pärast pikki aastaid kestnud tagakiusamist ja sunnitud vaikimist. Arvukates satiirilistes komöödiates omistati rumala lihtlabase või käbuga abikaasa roll alati õnnetule kodanlikule.

Restaureerimisaegne teater taastati pika aja jooksul ja sellel perioodil toimunud muutused olid märkimisväärsed. Inglismaal tekkis teatrimonopol. Teatritrupi korraldamise ja teatri loomise õigusele anti välja kuninglik patent. Ja Lord Chamberlain juhtis tsensuuri, mis ulatus teatritrupi tegevuseni. Näitlejaseltside ja teatripaikade arvu Londonis kontrollis ja reguleeris Inglismaa valitsus. Erilist tähelepanu pöörati teatri repertuaarile.

Restaureerimisperioodil Inglismaal ehitati spetsiaalne hoone etenduste ja teatritruppide ja rekvisiitide demonstreerimiseks. Tegemist oli arvestatava suurusega ristkülikukujulise siseruumiga, milles vaatajad olid taastamiseelse ajaga võrreldes mugavamates tingimustes. Teatril oli nüüd lavatagune ja prostseen, mis ulatus kioskitesse ja mida ümbritses kahekordne kastide rida. Algul istutati sellistes teatrites eriti õilsad vaatajad toolidele otse lavale, näitlejate vahetusse lähedusse. See tekitas esinejatele mõningaid ebamugavusi.


Riis. 29. Nell Guin

Etenduste lavaletoomiseks tehti spetsiaalselt komplekte, aga ka erinevaid seadmeid, mis võimaldasid simuleerida lende ja erinevaid transformatsioone. Naisrollides astusid lavale näitlejannad, kes asendasid Shakespeare’i teatri poisse. Taastamisperioodi andekaimate naisnäitlejate hulgas on Nell Guinn ( riis. 29), Mary Knapp, Elizabeth Barry (Joonis 30), Elinor Lee ja teised revolutsioonilised näitlejannad. Laiemaks on läinud ka teatrietenduse enda haare. Lisaks traditsioonilisele draamale võiks etendusse tuua pantomiimi või farssi. Muusikalised tantsuvahetunnid olid väga populaarsed. Hiljem võeti teatri repertuaari ballaadiooperid. Klassikalised tragöödiad nautisid sel perioodil suurt edu.


Riis. 30. Elizabeth Barry

Erinevad muutused poliitilises ja ühiskondlikus elus, mida Inglismaa sel ajastul koges, kajastusid omakorda Londoni teatrite repertuaaris. Kodanlus pääses enesekindlalt võimule ja teatrisse tuli kolmanda võimu publik. See publik, kes hõivas enamiku saali odavatest kohtadest, võis otsustavalt ja valjuhäälselt etenduse kohta oma arvamust avaldada, seda heaks kiites või hõisata.

Ühiskonnas hakkas üha sagedamini pahameelt tekkima etenduste üle, mis esitasid inimlikke pahesid ja ebamoraalsust ahvatlevas valguses. Reaktsioonilise jutlustaja Jeremy Collieri raamat Lühike essee ebamoraalsus ja kurjus Inglise lava"tekitas teatrikeskkonnas vastukaja ja nördimust. Hoolimata sellest, et raamat sai teatritöötajate terava kriitika osaliseks, andis see käegakatsutavaid positiivseid tulemusi. Muutunud on repertuaar, mis hõlmab nüüd dramaturgilisi teoseid, mille teemad kinnitavad kodanlikke voorusi: vagadus, kokkuhoidlikkus ja terviklikkus.

Kodanikuühiskonnad moraali korrigeerimiseks jälgisid rangelt Londoni teatrite lavastatud teoste sisu. Etendustel viibisid eriagendid, kes jälgisid etendust ja fikseerisid kõik moraalivastased rünnakud. Tsensorid andsid ettevõtjad ja näitlejad nende rikkumiste eest kohtu ette. Näidendi tekstidest lõigati halastamatult välja mitte ainult tsensorite umbusku tekitanud osad, vaid ka terved aktid. Taastamisaja Inglise lava peanäitleja Thomas Betterton ( riis. 31), keda ähvardati amoraalse mängu eest surmaga, oli sunnitud oma tõlgendust paljudest rollidest üle vaatama, et need vastaksid uuele väärtussüsteemile.


Riis. 31. Thomas Betterton

18. sajandi alguseks oli inglise teater muutunud, revideerides oma moraalseid ja eetilisi väärtusi. Kõige rohkem tähelepanelik ei makstud mitte ainult inimeste pahedele, vaid ka katsetele mõista nende päritolu ja sotsiaalset alust. Teatris sai naerda kleepuvate aristokraatide ja kodanlike tõusjate, õukonna silmakirjatsejate ja uusrikaste kaupmeeste üle. Vaadates laval kellegi teise elu, mõtles vaataja enda oma ning seejärel leiti vajalikud vastused paljudele eluküsimustele.

Teater oli omamoodi kool, kus vaataja õppis ära tundma tõeline heategija ja pahe. Draamakangelaste näiteid kasutades arendas ta oma elupositsioon ja käitumine. Selle ajastu teater oli Inglismaa rahvuskultuuri lahutamatu osa. Sotsiaalse teema käsitlemine, inimeste ja riigi pahede peensusteni paljastamine on saanud inglise teatri traditsiooniks, mis on säilinud tänapäevani. Just selles traditsioonis nägid suured inglise näitekirjanikud ja teatritöötajad oma päritolu ja geneetilisi juuri.

Inglismaal arenes Stuarti monarhia taastamise järgsel perioodil teater ja dramaturgide looming mitmes suunas, millest peamine oli klassitsism. Vaid vormiliselt imiteerides iidseid teoseid, iseloomustasid inglise näitekirjanikud tegevust emotsionaalsemalt, immutasid näidenditesse igapäevaseid peensusi, rõhutades rahvuslikud iseärasused nende näidendite kangelaste päritolu ja mittevajalikud üksikasjad. Mõtiskleti ka nende eesmärkide, soovide ja meeleolude muutlikkuse üle.


Riis. 32. John Dryden

Selle perioodi silmapaistvamaks klassikuks võib nimetada John Drydenit (1631-1700) - luuletajat, näitekirjanikut ja kirjanduskriitikut ( riis. 32). Ta kirjutas 27 näidendit, sealhulgas tragöödiaid, komöödiad ja tragikomöödiad. Teda peetakse ka kangelasdraama žanri loojaks. Oma kriitilisi vaateid draama suhtes väljendas ta peamiselt oma ja teiste näidendite poeetilistes proloogides ja järelsõnades.

Drydeni näidendid kütsid tormilistest kirgedest, hingasid vabadusearmastusest ja kõrgetest püüdlustest. Ta võrdles dramaturgiat iidse skulptuuriga. Tema arvates peab dramaturgiline loovus, peegeldades loodust, siiski ületama, et vaataja seda lavaperspektiivist õigesti tajuks.

Ajavahemikul 1664-1675 kirjutas ta parimad näited inglise kangelasdraamast: "Indiaanlaste kuninganna", "Indiaanlaste keiser ehk Mehhiko vallutamine hispaanlaste poolt", "Tyranniline armastus" ja "Vallutamine". hispaanlaste Granadast” teksti vermitud poeetilise vormiga ning tema kontseptsioonide väljaütlemisega aust ja kohustusest. Mitmed näitekirjaniku tragöödiad puudutavad eksistentsi edevuse ja maise õnne illusiooni teemat.

Üks tema parimatest näidenditest "Don Sebastian" paljastab armuõnne illusoorse olemuse ja armastuse õndsuse petlikkuse teema. Vangi võetud noor Portugali kuningas Sebastian armus barbarist kuningannasse Almeidasse. Armastus pani ta kõik unustama. Sebastian sai peagi teada, et see, kes andis talle armastuse õnne ja vabastas vangistuse, osutus tema õeks. Õnne illusioon kadus ja õnnetud armastajad läksid vabatahtlikult kloostrisse.

Lisaks Drydeni näidenditele kuulusid iga inglise teatri repertuaaris tingimata veel kahe kuulsa näitleja ja näitekirjaniku – Nathaniel Lee (1653-1692) ja Thomas Otway (1652-1685) teosed. N. Lee näidend “Rivaal Queens ehk Aleksander Suure surm” jättis Venemaa keisrile Peeter I-le tema Londonis viibimise ajal 1698. aastal tugeva mulje. Populaarsed olid ka tema draamad Mithridates ja Theodosius.

Thomas Otway on inglise teatriajaloos tuntud keskklassi elu käsitlevate “kodumaiste tragöödiate” autorina. Tuntuimad neist on “Vaeslaps ehk õnnetu abielu” ja “Päästetud Veneetsia ehk paljastatud vandenõu”. Otway oskus seisnes kirgede hävitava jõu ja tunnete pimeduse kujutamises inimese jaoks.

Väga populaarsed olid loomingulise duo John Fletcheri (1579-1625) ja Francis Beaumonti (1584-1616) näidendid. Nende näidendite kogumiku esimene trükk, mis sisaldab 34 teost, pärineb 1647. aastast. Näidendid “Philastre”, “Kuningas ja mitte kuningas”, “Tüdruku tragöödia” ilmusid korduvalt uuesti välja. Need näidendid kujutasid meisterlikult armastust ja kõiki sellega kaasnevaid inimlikke kirgi. Nende autorite komöödiad olid tõeliselt naljakad ning tragöödiad panid sind koos kangelastega kurvastama ja muretsema.

Inglise keel Beaumonti ja Fletcheri teostes viidi täiuslikkuseni. Hiljem arutasid seda korduvalt kirjanduskriitikud, kes arvasid, et kõik sõnad, mis pärast nende näitekirjanike surma igapäevakõnesse tulid, olid tarbetud. Nende näidendeid on Inglismaa teatrite lavadel mängitud juba 40 aastat pideva eduga. Veelgi enam, igal uuel teatrihooajal olid nende repertuaaris kindlasti näidendid “Teelik sadakond”, “Kuidas saada naist”, “Jahimees”, “Kuningas ja mitte kuningas”, “Philastre”. originaalis, ilma igasuguste vähenduste ja muudatusteta.


Riis. 33. Joseph Addison

18. sajandil Inglismaal kujunes W. Shakespeare’i suhtes mitmetähenduslik suhtumine. Silmapaistvad pedagoogid Joseph Addison ( riis. 33) ja Richard Steele ( riis. 34), kes võitles rahvusliku inglise teatri moodustamise eest ja välismaise, eriti itaalia ooperi domineerimise vastu, võttis selle kaitseks sõna. loominguline pärand. Kuid mõned kriitikud, nagu Thomas Rymer, nimetasid tema tragöödiaid "farsiks, millel puudub igasugune maitseelamus".


Riis. 34. Richard Steele

Seetõttu tegid paljud Shakespeare’i näidendid autorite poolt tänapäeva maitsele vastavaks ümber. T. Otway tegi ümber W. Shakespeare'i näidendi "Romeo ja Julia", muutes pealkirjaks "Caius Maria elu ja langemine" ning D. Dryden - "Antony ja Cleopatra" ("Kõik armastuseks"). Ja kuigi plakatitel esines jätkuvalt Shakespeare’i nimi, oli näidendi teksti muutmine sedavõrd märkimisväärne, et etendusel polnud originaaliga midagi ühist. Paljud kuulsa näitekirjaniku näidendid mängiti Londoni lavadel samal hooajal nii originaalis kui ka ümbertehtud kujul ning publikule meeldis vaadata näidendi “Romeo ja Julia” mõlemat versiooni: traagilise lõpuga W. Shakespeare’i ja James Howardi õnnelik.

Sotsiaalne, teravalt satiiriline komöödiakoomika leidis aset ka inglise teatri repertuaaris. Selle loovuse varaseks esindajaks võib nimetada George Etheridge'i (1634-1691), keda peeti sajandi moraali mõnitajaks ja kes lõi mitu näidendit, mis läksid Inglismaa teatrikunsti ajalukku: „Koomiline kättemaks, või Armastus tünnis”, “Ta oleks, kui” võiks” ja “Moe ori”. Hiljem nimetati seda tüüpi komöödiat teatriteaduses "taastamise ajastu komöödiaks".


Riis. 35. William Wycherley

Komöödiad olid sel perioodil väga populaarsed. Eriti armastasid näitlejad mängida William Wycherley (1640-1716) näidendites ( riis. 35), mida eristasid huumor ja särav lavaline olek. Mõnel teatrihooajal lavastas tema näidendi “Maanaine” korraga mitu teatrit ja siis lahvatas teatriomanike vahel tõeline võistlusvõitlus publiku pärast. William Congreve'i komöödiatest ( riis. 36), kes nautis avalikkuse ees pidevat edu, lihvisid oma lavaoskusi mitu põlvkonda inglise näitlejaid. Lavastustes “Vana poissmees”, “Kaksikmäng” ja “Armastus armastuse vastu” on esikohal sotsiaalne analüüs, mis põhineb tabavatel igapäevaomadustel.


Joonis 36 William Congreve

Congreve'i uusim komöödia "See on see, mida te maailmas teete" paljastab portree tänapäeva mehest - Mirabellast. Kangelase eeliseks on tema kõla, loogiline arutluskäik ja vaimne lahkus. Näidendi keel on väga elegantne, tühja sõnamängu ja pompoossete fraasideta.

18. sajandil laienes oluliselt draamateatrite repertuaar. Etendused koosnesid mitmest vaatusest ning peale etendust lisandusid farss, pantomiim, muusikaline divertisment või klounide ja akrobaatide etteasted. Etenduse lõppu võiks kaunistada ka mõne populaarse näidendi või ooperi paroodia. Aastaid mängiti samu kuulsaid farsse, sõltumata terve õhtu programmist. Muusikalised divertisendid ehk vahepalad olid teatrirepertuaaris kõige populaarsemad instrumentaalkontserdid või vokaalesinemised, mis esindasid kirjanduslikud ained humoorikas sisu, muusikale seatud ja humoorikaid pealkirju “Armastus ja õllekruus”, “Segaduses Dandy”, “Naljateaduste professor” jne.

Lisaks ballaadiooperile, farsidele ja vahepaladele ilmusid 18. sajandil teatrietendused nagu “elusad pildid” ja “tseremoniaalsed rongkäigud”. , nägi publik seda esimest korda,“ mis kujutas kuningas Henry VIII teise naise Anne Boleyni pidulikku kroonimistseremooniat. See saavutas publiku seas tohutu populaarsuse ja lavastati sõltumata sel päeval toimuvate etenduste teemast.

Mitmetunnise teatrietenduse keskseks tuumaks oli alati näidend, mille valis peamiselt teatritrupp ja mida harjutas kaua. Suurenenud konkurentsi tõttu püüdsid teatripidajad arvestada massilise publiku nõudmistega. Kuni 1868. aastani jagas repertuaari teatrite vahel Lord Chamberlain, kes juhtis kuninglikku majapidamist ja andis loa näidendi lavaletoomiseks. See süsteem võimaldas teatritel välja töötada individuaalse stiili. Londoni Duke'i teater oli kuulus oma segarepertuaari poolest, kuninglikus teatris eelistati W. Shakespeare'i ja B. Johnsonit ( riis. 3 7). Uute näidendite autoriteks olid nii elukutselised näitekirjanikud kui ka amatöörid, kes kirjutasid näidendeid mitte ainult raha pärast, vaid ka teatriarmastusest. Härrasmees, kes ei töötanud teatris, ehk teisisõnu “väline autor”, tegi teatriga kokkuleppel kuulsaid näidendeid ümber või komponeeris etendustele prolooge ja epilooge. Igal teatril olid oma näitekirjanikud ja "välised autorid". Paljud kuulsad näitlejad koostasid ka uusi etendusi, millest trupp meelsasti kaasa lõi.


Riis. 37. Ben Jonson

Monarhid tellisid sageli näidendeid, pakkudes välja oma süžeed, mis mõnikord sündisid eksprompt ja mõnikord õukonnaaadlike nõuandel. Koos andekate ja tõsiste näidenditega toodi teatritesse tohutul hulgal ebakvaliteetse draama käsikirju, mis läbisid range valiku, põhjustades paljude autorite rahulolematust.

Teatrirühma heakskiidu saanud näidend pidi teatris lavastuseks saama kuningliku tsensori loa. Kuninglikus õukonnas määrati peatsensori ülesanded Lord Chamberlainile ja peatseremooniameistrile, kes juhtis riikliku tsensuuri institutsiooni. Näidendid võidakse keelata, kui need kujutasid monarhide vägivaldset surma või kasutasid sobimatult tsitaate Piiblist. Stseen, mis käsitles kuninglikus õukonnas õitsenud altkäemaksu võtmist, võib juhul, kui tsensuur seda lubab, äratada kuninga viha ja viia tsensori vangistamiseni, kes mässu vahele jäi. Inglise näitekirjanduse ajaloos on selliseid juhtumeid olnud.

Kui 17. sajandi lõpus hoogustus arvukate moraaliparandusühingute tegevus, karmistus ka teatritsensuur, mis vigide ja toorite poliitilise võitluse ägenemise perioodil riigis võttis äärmuslikke vorme. . 1737. aastal andis valitsus välja tsensuuriseaduse. Sellest sai teatrilubade seadus, mille alusel võisid eksisteerida ainult need teatrid, millel oli kuninglik tegevusluba. Kõik näidendid, eranditult, pidid olema tsenseeritud Lord Chamberlaini poolt. Näidendides oli autoritel keelatud puudutada poliitilisi küsimusi ja kritiseerida riigiametnikke.

Selle seaduse tulemusena tekkis teatritele riiklik monopol, st Londonis suleti kõik teatrid, välja arvatud kesksed - Covent Garden ja Drury Lane. Aktuaalset ja kriitilist laadi repertuaar kadus lavalt, puudusid välis- või sisepoliitilisi probleeme puudutavad improvisatsioonilised näidendid. Kuid hoolimata kõigist tsensuurimeetmetest kasutavad näitekirjanikud ja näitlejad konkreetseid teatritehnikad ja allegooriad, andsid vaatajale edasi selle, mida nad avalikult väljendada ei suutnud.

Kaks kuningas George II kunstilist konsultanti, kuulsad näitekirjanikud ja ettevõtjad William Davenant (1606-1683) ja Thomas Killigrew (1612-1683), kes said 1660. aastal kuningliku patendi teatrite avamise monopoolse õiguse eest, jagasid Londoni näitlejad omavahel. Killigrewi trupp sai tuntuks kui Kuninga trupp ja Davenanti trupist sai Yorki hertsogi trupp. Nendel truppidel ei olnud oma hooneid ja nad asusid erinevatesse etenduste jaoks kohandatud ruumidesse.

17. sajandi alguses ehitati Red Bulli teater Londoni kaguservale St. John Streetile. Tegemist oli avatud tüüpi ilma katuseta teatriga, mis muutis trupi töö sõltuvaks ilmastikuoludest. Neid ruume rentisid erinevad trupid, mõnel neist puudus tegevusluba ning teater suleti perioodiliselt seaduserikkumiste tõttu. Red Bulli teatrikeskkonnas valitses korralagedus ja rivid ning saali ei kogunenud isegi sadu pealtvaatajaid. Kehvades kostüümides näitlejad mängisid keskpäraselt ja kohati täiesti oskamatult. 70ndatel lõpetas Red Bull eksisteerimise ja hoone võttis üle vehklemisklubi.

Ka Cockpit Theateri ehitamine pärineb 17. sajandi algusest. See oli üsna avar telliskivihoone, mis asus Drury Lane'i keskosas. Teater sai oma teise nime - "Phoenix" - pärast 1617. aasta tulekahju ja kiiret taastamist. Teater eksisteeris umbes 60 aastat ja lammutati, kuna see ei vastanud enam tänapäevastele nõuetele.

Restaureerimise esimestel aastatel, nimelt 1629. aastal, ehitati Londonis kolmas teater – Salisbury Court. 1652. aastal sai selle omanikust Inglismaal silmapaistev teatritegelane William Beeston, kes vaatamata rangele keelule suutis Oliver Cromwelli karmi režiimi ajal lavastada mitmeid etendusi ja keda peeti üheks parimaks. teatriõpetajad. Ta alustas revolutsiooni ajal haletsusväärsesse seisukorda viidud teatrihoone rekonstrueerimist. Tema kavandi järgi tõsteti katust 30 jalga ja lava kohal asuvas ruumis a tantsutund. Oluliselt laiendati bokse ja bokse, mida ümbritsesid galeriid. Teatrihoone ei elanud üle 1666. aasta Londoni tulekahju.

7. mail 1663 avati kuulus Inglise Drury Lane'i teater, mis on tänaseni Londoni juhtiv teater. Esimene etendus, mis selle laval toimus, oli F. Beaumonti ja D. Fletcheri näidend “The Wayward Centurion”. Teater ehitati Drury Lane'i ja Bridges Streeti vahele.

Hoone oli ümara kujuga. Teatris olid avarad müügiletid ja luksuslikult kaunistatud boksid. Prostseenikaar oli kaunistatud peene kaunistusega. Hoolimata liiga suurest kaugusest lavalt kastideni, kitsastest käikudest kioskites ja orkestri kahetsusväärsest asukohast oli sellel teatril oma eelkäijate ees olulisi eeliseid. Kioskites olid pingid paigutatud kontsentriliste poolringidena, moodustades amfiteatri. Kioskeid ümbritsesid kaks kastitasandit, mis olid eraldatud vaheseintega ja sisaldasid mitut rida mugavaid toole. Selleks ajaks lubati naistel olla koos meestega boksides.

Suurem osa publikust istus kioskites, mida valgustati päeval läbi tohutu klaaskupli, mis kroonis hoone tippu. Ühe tugeva vihmasaju ajal langesid pealtvaatajatele pähe veejoad, mis tekitasid avalikkuses ägedat nördimust. IN õhtune aeg Kioskid valgustati küünaldega. Bokside pingid olid kaetud rohelise riidega.

Kioskite alumise astme keskel oli kuninglik kast, mida kaunistas kullatud Apollo ja riigi embleem Inglismaa. Kui kuningliku pere liikmed esinemisel ei viibinud, müüdi kuningliku boksi piletid kõigile.

25. novembril 1672. aastal puhkes teatris tulekahju, mis hävitas täielikult nii teatri ruumid kui ka kõrvalhooned. Kuninglik teater, kes oli sunnitud mitu aastat uute ruumide jaoks raha koguma, sai alles 1674. aastal kuulsa arhitekti Christopher Wreni projekteeritud hoone. Tuba ei paistnud millegi erilisega silma ning oli lihtne ja kunstitu. Kioskid olid amfiteatri kujulised, kus pealtvaatajad istusid riidega polsterdatud ja seljatoeta pinkidel. Inimesed istusid kõik koos: õilsad daamid ja härrad, aga ka kerge voorusega daamid, kes esinemise ajal flirtisid ja juttu ajasid; mõned mängisid kaarte, ei pööranud näitlejatele tähelepanu. Otse lava ees, alumise galerii varikatuse all, asusid kõige kallimad istmed ning ülemisse galeriisse tunglesid kõige vaesemad pealtvaatajad.

Yorki hertsogi trupi jaoks ehitati 1671. aastal sama Christopher Wreni kavandi järgi Londoni Dorset Gardeni linnaossa teater, kus asus draama- ja ooperimaja. Seda eristas arhitektuur ja kaunistuste luksus. Teatri fassaad oli vaatega Thamesile ja seda kaunistas Yorki hertsogi vapp. Ülemine korrus mõeldud kuulsate inglise näitlejate korteritesse.

Teater mahutas umbes 1200 pealtvaatajat ja hämmastas oma interjööri ilu. Prostseenikaare nikerdas barokkstiilis tuntud puunikerdaja Grinling Gibbons ja see kullas rikkalikult. Auditooriumi interjöör oli Prantsusmaa parimatest teatriinterjööridest palju ilusam ja mugavama planeeringuga. Amfiteatri kujuga kioskites ei olnud peaaegu mingit müra kuulda. Parter oli ümbritsetud seitsme kastiga, mis mahutasid 20 inimest, millele järgnesid 7 esimese astme kasti ja veelgi kõrgemal - nagid.


Riis. 38. John Vanbrugh

Päris 18. sajandi alguses, 1705. aastal, mängis Londonis näitekirjanik John Vanbrugh ( riis. 38) ehitati esimene ooperimaja, mis sai kuninganna Anne auks tuntuks kui Kuninganna ooperimaja. Nende etenduste hiiglaslik lava ja spetsiifiline akustika ei sobinud dramaatilistele etendustele, mistõttu lauljad ja muusikud asusid teatrisse elama. See teater eksisteeris peaaegu 85 aastat. Kuna see ei pääsenud paljude Londoni teatrite saatusest, hävis see hoones puhkenud tulekahjus. laod 17. juunil 1789. aastal.

Restaureerimise ajal ja edasine areng kultuur Inglismaal XVIII alguses sajandite jooksul on teatrid oluliselt muutunud. Nende arhitektuur on muutunud keerukamaks vastavalt suurenenud nõuetele. Teatrite interjöör ja sisekujundus peegeldas nende omanike jõukust. Lavakujundus ühendas Shakespeare'i platvormi lava ja boksilava portaaliga, mis eraldas seda publikust. Lava esiosa, mis ulatus auditooriumi, muutus ovaalseks. Ilmusid lavatagune ja kunstnike maalitud maastik.

Etenduse põhiosa toimus prostseenil. Lõpu poole pidid näitlejad tulema ette lava ovaalsesse ossa, mis oli vaatajale lähemal ja palju paremini valgustatud. Lava sisemus, kus asus dekoratsioon, oli hämaruses, mis tekitas kogu etenduse vältel müstika tunde. Küünlad, mis nõudsid piisava valgustuse jaoks väga suurt arvu, olid kallid ja olid luksus, mida teatriomanikud lubasid endale ainult kuningliku perekonna liikmete huvides. Nõrk värelev valgus ja õõtsuvad varjud seintel tekitasid teatrietenduses tunde millegi üleloomulikust. Lava enda tasapind oli kerge kaldega prostseeni poole, mida kaunistas pidulik nikerdatud kaar, kuhu olid paigaldatud bareljeefid ja skulptuurid ning osavad käsitöölised nikerdasid keerukaid ornamente ning see kõik kaeti kullastusega. Taastamise ajal peeti inglise näitlejaid ametlikult kuninglikus teenistuses. Kuningliku teatri näitlejad kandsid punasest riidest punase sametiga kaunistatud kuninglike teenijate mundrit, kuid tegelikult peeti neid ühiskonnas madalaima klassi esindajateks. Nad said väikest palka, mille nimel tuli kõvasti tööd teha.

Näitlejatel pidi olema füüsiline vastupidavus, et taluda pikki tunde proove ja etendusi. Ruume, kus esinemiste vahel viibis mitu inimest, ei köetud. Eraldi ruumi kaminaga võimaldati vaid erandjuhtudel. Tihti pidi näitlejatrupp kohe pärast edukat esietendust hilisõhtul etendust kordama kuningalossi õukonnateatris. Vaid suurepärase mäluga võiks näitleja lühikese aja jooksul pähe õppida ühes etenduses mitme rolli tekstid või mitme etenduse erinevad rollid.

Teatrihooajal, mis suvel kuningliku perekonna Londonist lahkudes katkes, raha teenida polnud võimalik. Töö katkes epideemiate, tulekahjude, üleujutuste, usupühad või lein kuninglikus perekonnas. Tsensuuri või lihtsalt kuninga või kammerhärra märkuse tõttu suleti ka teater määramata ajaks.

Enamik näitlejaid üüris teatri lähedal eluasemeid, et mitte kulutada raha reisimisele. Rikkad näitlejad võiksid endale lubada elada Londoni mainekates piirkondades. Kui teatriomanikud olid huvitatud teatud näitlejast (ja enamasti olid nad näitlejad), siis asusid nende korterid teatrimajas endas või selle kõrval asuvates hoonetes.

Inglise seadused seisid alati rikaste inimeste poolel nende kaklustes või duellides näitlejatega, kuigi kohtus käsitletud juhtumid tekkisid nende süül. Näitleja solvamine või alandamine ei maksa midagi. Seda peeti aadliklassi seas normaalseks.

Restaureerimise ajal astusid Inglise teatri lavale näitlejannad, kes asendasid naiselikke naisterõivastesse riietatud noormehi. Et mängida naisrollid, pidid noormehed seda mitu aastat õppima. Esimestel naisnäitlejatel pidi olema piisavalt tahtejõudu ja kodanikujulgust, et sellisel puritaanlikul maal nagu Inglismaa lavale minna ja naiskarakterit kogu selle võlus esitleda.

Esimesed näitlejannad tulid teatrisse erapansionaatidest. Kõik nad olid tagasihoidlikku päritolu ja õppisid internaatkoolides kirjaoskust, diktsiooni, muusikat ja tantsu. Kodanliku klassi tüdrukud tulid teatrisse tantsuõpetajate ja erakoorijuhtide soovitustega. Näitlemiskeskkonnast tuli palju imelisi näitlejannasid. Ajal, mil naiste haridus oli väga madalal tasemel, hakkas näitlejanna elukutse paljudele tüdrukutele paljutõotav ja ahvatlev tunduma.

Teater avas neile tee kodumaisest türanniast vabasse maailma, mis andis märkimisväärseid võimalusi isiklikuks arenguks. Kuid samal ajal langesid noored talendid, kes ei suutnud endale minimaalset elatusressurssi tagada, jõukate härrasmeeste mõju alla ja neist said nende hoitud naised. Rikka härrasmehe palgal näitleja – see nähtus oli väga levinud ja täiesti seaduslik. Noored näitlejannad ise ihkasid saada hoitud naisteks ja sageli lahkusid mitu aastat teatris näitlemist õppinud tüdrukud teatrist 1-2 aastaks sellise hoolduse pärast, misjärel leidsid nad enamasti peavarju Londoni bordellides. Lavale jäid vaid need, kes kogu hingest näitlejaametile pühendusid. Enamasti olid need näitlejate naised.

Inglise näitlejad pidid elatise teenimiseks sageli reisima teistesse riikidesse. Kohati olid need reisid väga eluohtlikud. Näitlejad pidid sageli nälga ja kogema igasuguseid raskusi. Nad esinesid reeglina väljakutel ja vabaõhuturgudel. Vaatamata keeleerinevusele võeti inglise näitlejad erinevates Euroopa riikides väga hästi vastu, nende klassikaline näitlemismaneeri ja näitlejaoskused äratasid nende kaasaegsete seas imetlust. Renessansiajal demonstreerisid inglise näitlejad oma oskusi Saksamaal, Hollandis, Taanis ja Prantsusmaal.

Lisaks dramaatiliste näitlejatele käisid Prantsusmaal ringreisil inglise akrobaadid, miimid ja tantsijad. Vennad Wooltonid avasid Prantsuse valitsuse loal Dijonis tsirkuse. Kuulus näitleja Thomas Betterton külastas Inglismaa valitsuse tellimusel Prantsusmaad. Ta pidi end kurssi viima teatrite repertuaari ja ülesehitusega.

Prantsuse näitlejad tulid ringreisile ka Inglismaale, kuid Londoni kogenud publik suhtus nende etteastesse põlgusega. Teatrirekvisiit ja külalisesinejate saatjaskond oli pretensioonitu ning etendused kujunesid tuimaks ja ebahuvitavaks. See oli tingitud asjaolust, et ringreisidel käisid peamiselt madala sissetulekuga näitlejad.

Esimesena jõudsid kunstnikud Itaaliast Inglismaale nukuteater. Nende esitus avaldas kuningale suurt muljet ning ta autasustas nukutrupi peaosatäitjat medali ja kuldketiga. Ringreisile tulnud Itaalia näitlejad nautisid kuninga erilist soosingut. Etendusteks anti neile kuningalossis Whitehall. 18. sajandil juurdus Itaalia ooper Londonis ja seda külastas peamiselt Londoni aadel. Tema inglise aristokraatia rafineeritud maitse järgi loodud repertuaar võlus Londoni suhtlusringkondi.

Oopereid esitati algul inglise keeles, kuid see muutis nende esitamise keeruliseks, põhjustades lahknevuse muusikalise teema ja Ingliskeelne tõlge Itaalia tekst. Hiljem laulsid inglise ja itaalia esitajad aariaid omas keeles, veel hiljem esitati kõik aariad itaalia keeles. Publik sai sisust vähe aru ja tajus laval toimuvat vaid mehaanilise lõbuna, mis ei tekitanud ei kaastunnet ega järelemõtlemist. Paljud Inglismaa silmapaistvad pedagoogid pidasid itaalia ooperit rahvuskultuuri invasiooniks, põhjustades sellele olulist kahju.

Käsikirjalises vormis uued näidendid toodi ülevaatamiseks ja kinnitamiseks otse teatrisse. Tavaliselt esitas esimesed lugemised autor. See, kuidas näitlejad uuest näidendist tajuvad, sõltus suuresti tema dramaatilistest võimetest. Mõnda näidendit pidi autor mitu korda läbi lugema, et anda näitlejatele edasi oma ideed ja paatos teosest. Pärast autori ettelugemisi vajasid paljud näidendid montaaži ja revideerimist kuulsate näitlejate poolt, kes kirjutasid rollid meelevaldselt ümber, kohandades neid kaaslaste kommete või iseloomudega. Mõnikord parandasid sellised toimetused näidendeid märkimisväärselt ja mõnikord kirjutati näidendid peaaegu täielikult ümber, et täita need "elava sisuga".

Rollid jagati teatriomaniku otsesel osalusel, kes ise oli tavaliselt üks peaosatäitjaid. Sel perioodil populaarne näitlejanna määrati peaossa, olenemata sellest, kas ta sai rolliga hakkama või mitte. Mõnikord rikkus populaarse näitlejanna esinemine tema rollile mitteiseloomulikus rollis etenduse mulje täielikult. Kuid juhtus, et kuningas ise osales rollide jagamisel.

Tunnustatud andekad näitekirjanikud oli õigus valida näitlejaid oma etendustes osalema. Ja nad kirjutasid näidendid, võttes arvesse, kes täpselt seda rolli mängiks. Kuid näitleja peamine roll oli selles küsimuses ikkagi määrav. Publikul kujunes tegelaskujust välja teatav stereotüüp ja publik võis teatris mässu tekitada, kui etenduses poleks mitte peaosatäitja, vaid tema alamõpilane. Siis tuli etendus pooleli jätta, sest lavale lendas igasuguseid esemeid, sealhulgas põlevaid küünlaid.

Esietenduse ettevalmistamine võttis aega vähemalt kuu. Lavastamist kui sellist tollal veel ei eksisteerinud ning proovide käigus võis tekstis teha mitmesuguseid volitamata muudatusi. Pärast selliste etenduste vaatamist kurtsid näitekirjanikud, et neilt on röövitud vähemalt tuhat rida. Sageli võttis dramaturg etenduse lavastaja rolli. Ta hoolitses rollide tootmise ja töö korraldamise eest. Samuti arendas ta misanstseeni ja tegelaste liikumist lavaruumis kuni žestide ja plastilisuseni välja.

Proovid algasid hommikul ja lõppesid enne esinemist. Need toimusid erineval moel, sageli lärmakad ja segased, kuid mõnikord osutusid need üsna professionaalseteks. Õhtune aeg pärast etendusi oli eraldatud uute tekstide päheõppimiseks ja tantsude õppimiseks. Märksa vähem kulus näitlejate aega ja vaeva varem mängitud näidendi taastamisele teatri repertuaari. Selleks ei kulunud rohkem kui kaks nädalat.

Mõnikord viis liiga rutakas etenduste ettevalmistamine selleni, et näitlejad ei tundnud teksti hästi. Siis kandsid nad lavale sellist kääksatust, et seltsimehed ei pidanud valju naeru vastu ja iseloomust välja minnes segasid etendust. Sageli puudus teatritruppides range distsipliin ja mõne näitleja vastumeelsus oma diktsiooni kallal töötada. Selle tulemusel tekitas nende esinemine publiku seas ärritust ja rahulolematust, sest publiku hulgas oli võimatu välja mõelda ühtegi sõna, mida selline näitleja lausus.

Mõned näitlejad lubasid end autoritekstide kaunistamisel kaunite väljenditega rafineeritult enda kompositsioon. Selliste amatöörautorite terved lõigud põhjustasid etendustele korvamatut kahju ja rikkusid näitekirjaniku mainet. Üks neist innukatest näitlejatest, John Lacy, arreteeriti kuninga käsul. Seda seetõttu, et ta pidas spontaanselt suure paatosega kõnesid ja laiendas linnapahede registrit näidendis "Kroonide vahetus", millest võttis osa Karl II. Mõned koomiksinäitlejad lasid endale mitu minutit publikuga vestelda. Oli asjatu keelata neil seda teha ja autorid kirjutasid selliste näitlejate omadusi arvesse võttes autori märkmetesse: "Jätkake samas vaimus" või "Esineja äranägemisel".

Pikkadeks aastakümneteks jäi etenduse ettevalmistamine inglise draama nõrgaks kohaks. Tasulisi näidendite peaproove pealtvaatajate kutsel hakati harrastama 18. sajandil. Kõigepealt tutvustasid neid ooperiteatrid ja hiljem draamamajad.

Etenduse saatus sõltus paljudest asjaoludest, kuid selle edu määras täielikult esietenduse päev. Kõige rikkalikumad honorarid sai teater ajavahemikus novembrist veebruarini. Esilinastuse päev valiti konkreetselt. Vaatasime, kas Londonis ei toimu sel päeval muid massiüritusi, mis võiksid teatri hukutada saalis vaatajate täielikule puudumisele. Laupäeva peeti esilinastuse parimaks päevaks.

Suflöörile anti etenduse ettevalmistamisel üsna oluline koht. Ta kirjutas iga rolli näitlejatele eraldi loetavalt ümber ja tasu eest köitis poognad kaanega raamatuks. Nende raamatute lehtedele tegid suflöörid näitlejatele märkmeid ja kommentaare, tehes etenduse kulgu omapoolseid korrektiive. Lisaks paberile, pastakatele ja tindile olid suflööri inventaris alati ka kell ja vile. Vilehelin pani maastiku liikuma ja liikuma ning kell andis orkestrile teada muusikalisest sissejuhatusest.

Tähtis struktuurielement etendusel oli muusika. Ta lõi erilise emotsionaalse õhkkonna, ühendades esinejad publikuga. Muutes etenduse käigus teose muusikalist teemat, oli võimalik anda sellele erinevaid tähendusvarjundeid. Paljud näitekirjanikud töötasid spetsiaalselt koos heliloojatega, et luua nende näidendite jaoks muusikalisi numbreid, mõistes, kui oluline roll on muusikal ja üksikisiku kõlal. muusikariistad.

Dramaturgid armastasid eriti viiulit, flööti ja oboed. Londoni aristokraatia eelistas kitarri, mida mängisid ilmalikud nautlejad ja daamid. Teatriorkestrite viiulite arv ulatus mõnikord 24-ni. Klavessiin oli alati kohal.

Orkestri asukoht teatris muutus mitu korda. Algul asus see lava kohal, lavaruumi sügavuses. Publik muusikuid näha ei saanud. Kohta, kus muusikud olid, kutsuti "muusikaliseks pööninguks". Hiljem liikus ta alla ja sättis end lava ja bokside vahele ning veel hiljem vajus madalamale, lava alla. Orkestri positsioon teatris muutus mitu korda, liikudes madalamalt tasemelt ülemisse ja uuesti tagasi.

Kuid ükski etendus ei toimunud ilma muusikaline saatel. Seal, kus esinemine andis vähimagi võimaluse muusikaliseks numbriks, kasutati seda kindlasti ära. Shakespeare'i ja teiste varasemate autorite näidendites ilmusid muusikalised vahetükid, vokaalaariad ja tantsustseenid. Muusika kasutamine elavdas lavastust. Etenduse kaunistamiseks kirjutasid dramaturgid spetsiaalselt mustlaste, rändlauljate või rõõmsate külaliste rollid, kes laulsid ja tantsisid, põhjustades publiku rõõmsat elavdamist.

Enne etenduste algust kõlas alati meeldiv muusika, mis vabastas publiku ootamise igavusest. Paljud pealtvaatajad tulid spetsiaalselt ette, et nautida muusikateoste suurepärast esitust.

Etenduse proloogile eelnes muusikaline avamäng (tingimata “prantsuse stiilis”). “Eesriidemeloodia” lõpetas iga vaatuse. See meloodia sai alguse tegelaste viimaste ridade ajal. Järgmine vaatus algas muusikalise sissejuhatusega. Etenduse lõppu tähistas sageli näitlejate üldtants, kes tantsisid Inglismaal populaarset chaconne tantsu. Muusika saatis näitlejate ja lahkuvate pealtvaatajate kummardusi, kuni saalis enam kedagi polnud.

Muusikaliste numbrite arv näidendis varieerus olenevalt näidendi žanrist. Tragöödia sisaldas mitte rohkem kui kahte laulu, komöödias võis olla rohkem kui viis. Muusikat tuli mängida pidusöökide, pulmade ja matuste stseenides. Thomas Durfey komöödias oli üle kahekümne muusikalise numbri. Sel ajastul tekkis uut tüüpi draamalavastus, mida meie ajal nimetatakse operetiks.

Armastajad kannatasid serenaadide all, teenijad koostasid oma isandatest satiirilisi kuplete, eepilised kangelased laulsid ballaade ja tänavasiilid laulsid rikaste paroodiaid. Kõik see avardas žanri piire, rikastas etendust uute detailidega, lisades näitlejate esitustele värvi. Tegelaste dialoogidega funktsionaalselt põimunud muusika mängis etenduse psühholoogilise haripunkti rolli. Selline esitus ei saanud muud kui puudutada inimese sügavaimaid tundeid, äratades samal ajal tema mõtteid.

Tantsuminiatuurid olid draamalavastuse lahutamatuks osaks nagu muusika. Ja pole vahet, kas see oli tragöödia või komöödia, tavaline farss või paroodianäidend. Need tantsuminiatuurid arendati hiljem balletiks, millest sai iseseisev draamakunsti vorm.

Dramaturgid ja teatriomanikud pidasid suure tähtsusega tantsurepertuaari mitte ainult etendustel, vaid ka vahetundidel. Vahetundidel, meelitades publikut tuliste meloodiatega, hoidis administratsioon teatris rahulikku õhkkonda, tõmmates sellega kõige tulihingelisemate vaatajate tähelepanu kõrvale vältimatutest kaklustest.

Londoni plakatitel märgiti koos näidendi nimega ka tantsude nimed, mida avalikkusele pakutakse. Populaarsed olid rahvustantsud, nende hulgas pälvisid erilist tähelepanu Šoti, Hispaania, Iiri jigi ja koomilised tantsud. Koreograafia oli dramaatilise näitleja oskuste lahutamatu osa. Ja vaataja eelistas üha enam vaadata lõbusat muusikalist etendust koos laulude ja tantsudega, pööramata tähelepanu näidendi süžeele. Teatri põhieesmärk – harida tundeid ja arendada mõtlemist – andis teed lõbule ja meelelahutusele.

Keskajal jooksid mõned päevad enne etenduse algust lipuloojad ehk heeroldid mööda linna identifitseerimislippudega ringi, hüüdes imenäidendi nime, mida pidi esitama rändteatri trupp. Pikka aega säilis kutseliste teadaannete suuline vorm, mille tekste riimiti ja hääldati muusikariistade saatel. Londonis oli teatriteadetega kaasnev valju müra keelatud, kuid provintsilinnades tõmbasid trompeti- ja trummiheeroldid oma teatritesse alati palju rohkem vaatajaid kui kirikukell kirikusse. Rändnäitlejate etendusele võis mõne minutiga koguneda üle tuhande vaataja.

Eelseisva teatrietenduse väljakuulutamise iidsed traditsioonid jätkusid 18. sajandi lõpuni. Trummar ja hüüdja ​​olid selle ajastu Inglismaa maapiirkonna maitse lahutamatu osa. Samal ajal kui trummar äratas linnaelanike tähelepanu keerulisega trummirull, hõikas heerold välja kogu info eelseisva etenduse kohta ning jagas saateid, kus oli märgitud näidendi nimi ja etenduse algusaeg.

Londonis heisati teatrihoone kohale lipp päeval, mil pidi toimuma etendus. Selle alguse aega teatati trompeti saatel ning teatri pööninguaknast puhus trompetist teatud ajavahemike järel kolm trompetit.

Esimene teatriplakat ilmus Prantsusmaal 16. sajandi teisel poolel. Inglismaal ilmusid plakatid palju hiljem, alles 1564. aastal. Käsitsi kirjutatud plakatid riputati tavaliselt postidele teatri lähedal, kõrgkoolide ja õppeasutuste väravate juures, tiheasustusaladel. Plakatil paistis suurte tähtedega silma teatri ja etenduse nimi. Selle ülaosas oli riigivapp ladinakeelse kirjaga "Elagu kuningas!" 18. sajandil hakati plakatile näitama etenduses osalenud näitlejate koosseisu ja etenduse algusaega. Näitekirjaniku nimi ilmus esmakordselt 1699. aastal näitekirjale. See oli komöödia Topeltmäng autori William Congreve'i nimi. 1700. aastal keelas Londoni Suur Kohus teatritel oma plakateid linnas ja selle lähiümbruses üles riputada.

Ajalehed hakkasid avaldama teateid eelseisvate etenduste, nende autorite ja näitlejate kohta. Sealt võis koos reklaaminfoga leida raamatupoe aadressi, kus näidendi teksti müüdi. Daily Courant avaldas selliseid reklaame regulaarselt 1702. aastal, millele järgnesid 1920. aastatel Daily Post ja Daily Journal. Sel ajal sisaldasid teatriteated lisaks teabele etenduse enda kohta selliseid üksikasju, kelle palvel (üks kuninglikest isikutest või aadlidaam) etendus toimus, kohtade hindu kioskites, boksides ja galeriides, jne. Mõnel juhul palusid omanikeatrid kirjastajatel lisada paar rida, mis iseloomustavad näitlejate etendusi või on seotud näidendi sisuga.

1702. aastal tühistati Londonis esitusarvete esitamise keeld. Linna tänavatele hakkasid taas ilmuma mustad ja punased plakatid. Punased olid kallimad ja trükiti reeglina esilinastuse või kasuetenduse päeval.

Tänavatel sai oranži müüja käest osta väikese plakati ja väikese altkäemaksu eest teatas ta viimastest teatriuudistest või viis mõnele näitlejannale kirja. Teatriomanikud palkasid need kauplejad spetsiaalselt vahetundide ajal puuvilju ja maiustusi müüma ning nõudsid neilt selle eest teatud tasu. Sellised kauplejad olid kõige väärtuslikumad teabeallikad teatri telgitaguse elu kohta, osavamad ja leidlikumad neist suutsid kaubavahetuse ja ajalehemeestega tehingute kaudu endale märkimisväärse varanduse teenida.

Londoni teatrite teatriprogrammid ilmusid 18. sajandi 60. aastatel pärast regulaarseid prantsuse näitlejate ringreise. Esitleti nende värvikalt kujundatud kava 18 lehel üksikasjalik kirjeldus masinavärk, mille abil näidendi Orpheuse kangelane põrgusse laskub. Kaanel olev tekst näitas, kust süžee on võetud, samuti kes ja kus seda etendust täpselt esitab. Ingliskeelsetes saadetes võidi aja kokkuhoiu mõttes anda pikkade tähtede tekste, mida publik sai ette lugeda ja lavastuse tegevus seega publikut pealesunnitud igavate stseenidega ei häirinud. Mõnikord trükiti näidendi proloog ja järelsõna eraldi lehtedele ja müüdi enne etenduse algust maha. Iga etenduse lõpus tehti teade järgmise esinemise kohta. Avalikkuse reaktsioon (heakskiit või nördimus) teatri juhtkonna ettepanekule määras eelseisva etenduse saatuse.

Teatrilehtede kroonikad kirjeldasid peensusteni kõike, mis teatrilavadel ja lava taga toimus. Tähelepanu keskmes olid ka sündmused, mis auditooriumis lahti rullusid, sealhulgas kaklused jõhkrate nautlejate vahel. See sisaldas ka lord Chamberlaini dekreete ja kuningliku tsensuuri kommentaare ning kajastas ka kõrgete välismaa kõrgete aukandjate teatrikülastusi, kes olid Londoni teatrite sagedased külalised.

Rahvast täis teatrisaal kujutas endast Inglise ühiskonna peegelpilti. See oli koht ärikohtumisteks ja armusuheteks. Noored said kiidelda oma teenete ja annetega ning vanemad võisid näidata oma tütreid abielukõlblike tüdrukutena. Külalised maarahva rikkad, olles näinud piisavalt pealinna moetegijaid, tõid oma kodudesse uusi muljeid ja moekaid rõivaid.

Teatrisse kogunesid inimesed erinevatest klassidest, mõnikord kõige ootamatumates ja värvikamates kombinatsioonides, kes olid tulihingeliselt ja siiralt kirglikud dramaatiline kunst. Parimad kohad kioskites olid alati hõivatud õilsate inimeste ja kriitikute poolt. Publik kioskites oli segane ja seetõttu said kioskid sageli lärmakate vaidluste ja kakluste kohaks, mis sageli läksid duellideks.

Keskmine galerii oli ette nähtud kergete voorustega naistele, kes ilmusid teatrisse maskidega varjates. Ülemises galeriis asusid teenijad, kes saatsid härrasid ja vabasid pealtvaatajaid.

Nii eriilmelise publiku reaktsiooni etendusele oli raske ennustada ja seda keerulisem oli näitlejate ülesanne publiku tähelepanu allutada. Aga see on ilmselt teatrikunsti maagiline mõju, kui näitlejate oskused ja emotsioonid köidavad ja kannavad endaga etenduse ruumi selle kirgedes vahel ohjeldamatu parteri ja rafineeritud tunnetest kauge galerii.

Ooperimaja ehitati 1912. aastal ja selle kujundasid arhitektid Farquharson, Richardson ja Gill. Tegelikult sai ooperiteater oma staatuse alles 1920. aastal. Sellel ei olnud alalist näitetruppi ja selle laval lavastasid reeglina etendused ringreisirühmad. 1979. aastal ehitati hoone ümber mängusaaliks, kuid õnneks muudeti see ekslik otsus viie aasta pärast tagasi. Sellest ajast peale on ooperimaja rõõmustanud publikut ooperi- ja balletilavastuste, muusikalide ja lastelavastustega.

Ooperiteatri hoone on valmistatud aastal klassikaline stiil: fassaad on jaotatud joonia sammastega ainulaadseteks niššideks, frontoonil on poolringikujuline reljeef, mis kujutab iidset hobuvankrit. Mööda frontooni alumist osa on raiutud kivist dekoratiivne riba.

Teatri saal on ooperimajadele ebatavalise poolringikujulise kujuga - mõnevõrra piklik, kioskite kohal ripub kaks avarat konsoolrõdu. Mõlemal pool lava on luksuslikult kaunistatud kolmes astmes karbid. Saali dekoratsioonis domineerivad kuldsed, rohelised seinad ja punased samettoolid. See mahutab 1920 pealtvaatajat ja peab tõdema, et peaaegu kõik teatri etendused on välja müüdud.

Linnateater

Manchesteri üks peamisi vaatamisväärsusi on Oxford Streetil asuv Civic Theatre. Algselt nimetati seda Grand Old Ladyks ja selle pidulik avamine toimus 18. mail 1891. aastal. Ehitustööde maksumuseks hinnati 40 000 naela. Esimestel tegevusaastatel töötas asutus kahjumiga, kuna ei saavutanud laiema avalikkuse seas populaarsust. Peagi laiendas teater oma etenduste valikut, balletilavastustele lisandusid kuulsate esinejate programmid ja asutus saavutas peagi kolossaalse edu. 20. sajandi alguses esinesid siin kuulsad isiksused nagu Danny Kaye, Gracie Fields, Charles Lawton ja Judy Garland.

Septembris 1940 sai teater tugevalt kannatada sakslaste pommitamises. Hoone lagunes järk-järgult, kuna restaureerimiseks ei jätkunud vahendeid. 1970. aastal ähvardas teatrit sulgemine. 1980. aastal viidi kohaliku kunstinõukogu initsiatiivil ja rahaliste vahenditega läbi hoone kapitaalrestaureerimine.

Praegu toimuvad teatris muusikalid, ooperi- ja balletietendused, kus osalevad kuulsad kunstnikud. Teatri algne maht oli 3675 pealtvaatajat, kuid nüüdseks on see vähenenud 1955-le.

Kuninglik Exchange'i teater

Suur osa Manchesteri ajaloost keerleb tööstusrevolutsiooni aegse tekstiilitootmise ümber. Kunagise linna "puuvillase" suursugususe vaikivaks tunnistajaks jääb kuningliku börsi hoone. Kunagi kaubeldi siin ligikaudu 80% kogu maailma puuvillast.

Victoria ajastul kutsuti Manchesteri sageli "puuvillapealinnaks" ja "laolinnaks". Austraalias, Uus-Meremaal ja Lõuna-Aafrikas kasutatakse mõistet "Manchester" endiselt voodipesu kohta: linad, padjapüürid, rätikud. Vahetushoone ehitati aastatel 1867–1874, seejärel rekonstrueeriti seda mitu korda, mille tulemusena sai operatsioonisaal Inglismaa suurimaks. Kuninglik börs sai Teise maailmasõja ajal tõsiselt kannatada, kuid kauplemine peatus alles 1968. aastal.

Alates 1976. aastast on selles tegutsenud Royal Exchange Theatre. Selle auditoorium on huvitav selle poolest, et ümmargune lava asub selle keskel ja sealt tõusevad pealtvaatajate istmed, mis meenutab väga teatrit. Vana-Kreeka. Osa hoonest on hõivatud ostupaviljonide ja arvukate kohvikutega.

Yorki kuninglik teater

Yorki üks olulisemaid vaatamisväärsusi on Theatre Royal. Hoone ehitati 1744. aastal keskaegse Püha Leonardi haigla kohale. IN XIX lõpus sajandil teater renoveeriti viktoriaanlikus stiilis. Uut gooti stiilis fassaadi kaunistavad Elizabeth I skulptuur ja Shakespeare'i näidendite tegelaskujud.

Luksuslik fuajee renoveeriti modernistlikus stiilis 1967. aastal, viimase suurema remondi käigus. Kaks suurt treppi ühendavad selle kahetasandilise auditooriumiga, mis mahutab 847 pealtvaatajat. Teatri repertuaar on väga mitmekesine, siin toimuvad klassikalise muusika kontserdid, teatrietendused, džässi- ja folgifestivalid, erinevad meelelahutusüritused, kus osalevad Briti ja välisesinejad. Lisaks korraldatakse siin iga-aastaseid noorte talentide konkursse, sealhulgas teatri-, tantsu-, muusika- ja luulevõistlusi. Kõik huvitavad ja originaalsed ideed on toetatud kuulsad tegelased art.

Maja teisel korrusel asuvad hubane restoran ja kohvik. Kuninglik teater on ajalooline monument arhitektuur, populaarne kohalike ja turistide seas.

Kuninglik teater

Üle 200 aasta eksisteerinud Theatre Royal on üks Inglismaa tähtsamaid teatreid. See avati 1805. aastal. Mahutab publikut 900 inimest. Teater pakub aastaringset programmi kõrgetasemelistest ooperi-, tantsu- ja komöödialavastustest. Praegu on kuningliku teatri osaks noorte vaatajate teater "Muna".

Theatre Royal asub Bathi keskuse lähedal. Hoone on Gruusia arhitektuuri musternäide. Ruumi interjöör on osavalt kaunistatud krohv, punased ja kullatud detailid ning auditooriumi kõrged laed annavad sellele majesteetlikkust ja salapära.

Teatrit on ajaloo jooksul korduvalt rekonstrueeritud, kuid selle algupärane hiilgus on hoolikalt säilinud tänapäevani. Noorte vaatajate teater avati 2005. aastal ja asub Kuningliku Teatri hoone kõrval ning pakub rikkalikku professionaalsete etenduste ja kultuuriürituste programmi lastele ja noortele vanuses 1–18 aastat.

Kuninglik teater

Üks Manchesteri paljudest vaatamisväärsustest on kesklinnas asuv iidne hoone. On küll silmapaistev esindaja Victoria ajastu hooned. Esialgu tegutses siin puuvilla müügibörs. Teise maailmasõja ajal sai hoone kõvasti kannatada, selle taastamine kestis mitu aastat. Selle tulemusena kaubanduspõrand muutus palju väiksemaks ja kellatorni tasandid olid palju lihtsamad. Kui 1968. aastal kauplemine börsil peatati, ähvardas hoonet lammutamine. See seisis tühjana kuni 1973. aastani, mil teatriselts selle rendile andis.

1976. aastal moodustati hoones kuninglik teater. Teatri sissepääsu esindab poolringikujuline kaar korintose sammaste ja pilastritega, mille nišis kõrgub William Shakespeare'i marmorkuju. Hoone sisemuses võluvad rikkalikult kaunistatud laed oma iluga.

Liverpooli draamateater

Liverpooli draamateater on kontserdisaalist ja muusikasaalist jõudnud kaugele kaasaegne teater rikkaliku ja kohati mittetriviaalse repertuaariga. Selle ajalugu algas 1866. aastal Edward Davise kujundatud Star Music Hallina. Muusikamaja eelkäija oli Star Concert Hall, mis lammutati uueks ehitamiseks. 1895. aastal muutis teater oma fookust ja nimetati ümber tähevarieteetriks.

Teatri kaasaegne ehitus kannab jälgi arvukatest modifikatsioonidest ja taastamistest. Globaalsed muutused said alguse 1898. aastal, kui Harry Percival ehitas uue auditooriumi ja luksusliku fuajee. Kuid juba 1911. aastal said teater uued omanikud, kes kujundasid ümber auditooriumi ja keldri fuajee ning nimetasid teatri uuesti Liverpooli repertuaariteatriks. Lõpuks saavutas viimane tänapäevase külastaja jaoks kättesaadav globaalsete muudatuste laine teatri 1968. aastal, kui põhjaossa tehti suur laiendus, et korraldada uusi fuajeesid, baare ja riietusruume.

Draamateatrit juhib nüüd Liverpooli linnavolikogu ja see on ühendatud Everymani teatriga. Teater pakub publikule originaalseid ja kohati julgeid lavastusi suurtest näidenditest kolmetasandilises peamajas, aga ka miniatuurseid intiimseid näidendeid väikeses 70-kohalises Stuudioruumis.

Teater Dancehouse

Manchesteri üks peamisi kultuurilisi vaatamisväärsusi on Oxford Roadil asuv Dancehouse. Sellel on imeline lava, mis on varustatud uusimate valgus- ja heliseadmetega, samuti ultramoodne saal, mille istmed asetsevad kolme kaskaadi kujul, langedes üsna suure nurga all.

Asutuse siseviimistlus on tehtud pastelsetes toonides, kus on ülekaalus virsik ja pehme roosa. Saali valgustus sõltub lavastuse iseloomust, kui laval näidatakse kiiret sütitavat tantsu, põlevad kõik lambid ja lühtrid ning kui laval näidatakse liigutavat armastusstseeni, on saal sisse lülitatud; hämarus. Asutuse kogumahutavus on koos rõdudega ca 700 inimest.

Tantsumaja infrastruktuuri kuuluvad esimesel korrusel asuv puhvet ja suur avar saal täispikkade peeglitega. Põhimõtteliselt toimuvad siin kõik linna tantsuüritused. Olles siin olnud, saate palju positiivseid emotsioone ja tõsta oluliselt oma kultuuritaset.

Kuninglik Shakespeare'i teater

Royal Shakespeare'i teater toodab William Shakespeare'i näidendeid ja korraldab ka iga-aastaseid festivale, mis on pühendatud suurele näitekirjanikule. Teatrit eristab tugev dramaturgia, aga ka näitlejatöö kõrgel tasemel, mis muudab selle professionaalsemaks ja külastatavamaks.

Teater avati vaatajatele 1879. aastal. Teatriprojekti kallal töötas naisarhitekt Elizabeth Scott. Kuni 1961. aastani nimetati seda Shakespeare'i mälestusteatriks. IN erinevad aastad Teatris töötasid järgmised lavastajad: Benson, Payne, Quayle, Nunn, Richardson jt. Teatrit haldab nüüd Royal Shakespeare Company.

Pärast restaureerimist 2010. aastal muutus teater veelgi mugavamaks ja ilusamaks. See asub Avoni jõe vastas ja on ümbritsetud aedadega. Selle katusel on vaateplatvorm restorani ja baariga.

Mayfloweri teater

Üks Southamptoni vaatamisväärsusi on Mayfloweri teater, mis asub kesklinnas ja avati 1928. aastal. See on üks suurimad teatrid Inglismaa lõunarannik. 1995. aastal viidi läbi teatri täielik rekonstrueerimine ja kaasajastamine, mille tulemusena laiendati oluliselt auditooriumi. Rohkem ameerikalikule stiilile vastavas teatri interjööris domineerib kombinatsioon valgest ja sinised lilled. Luksuslik fuajee on kujundatud ookeanilaeva stiilis ja vooderdatud marmoriga. Mitmed suurejoonelised trepid ühendavad selle kolmetasandilise auditooriumiga, mis mahutab 2300 istekohta.

Teater on ainulaadne kultuurikompleks, kus toimuvad klassikalise muusika kontserdid, teatrietendused, džässi- ja folkkontserdid ning erinevad meelelahutusüritused, kus esinevad Briti ja rahvusvahelised esinejad. Teatri fuajees toimuvad mõnikord kammeransamblite, folkloori- ja rahvaesinejate tasuta kontserdid. jazz muusika, luuletajad ja draamanäitlejad heal professionaalsel tasemel. Hubase restorani ja kohviku uksed on külastajatele alati avatud maja teisel korrusel. Mayfloweri teater on kahtlemata üks Ühendkuningriigi parimaid provintsiteatreid.

Aylesbury Waterside teater

Üks Aylesbury olulisi vaatamisväärsusi on Aylesbury Waterside Theatre. See asutati 2010. aastal ümberkujundamise tulemusena meelelahutuskeskus Kodaniku saal. Teatrihoone on elegantse disainiga kaasaegne hoone. Teatri interjöör sisaldab valdavalt Gruusia stiili elemente. Hoone massiivsed puitsambad ja paneelid on kaunistatud läbimõeldud nikerdustega.

Teatri peasaal koosneb kolmest tasapinnast ja on mõeldud 1200 vaatajale. See kasutab kaasaegset elektroakustilist süsteemi, mis reguleerib sümfooniliste ja kooriettekannete helikvaliteeti. Teatris toimuvad Briti ja rahvusvaheliste esinejate ringreisietendused, sealhulgas teater, ooper, ballett, muusikalid ja muud muusikalised üritused. Siin on väga populaarsed lastesaated, mis viivad väikesed vaatajad muinasjuttude ja seikluste maailma.

Londoni peamised teatrid: draamateater, muusikateater, nukuteater, ballett, ooper, satiir. Londoni teatrite telefoninumbrid, ametlikud veebisaidid, aadressid.

  • Viimase hetke ekskursioonidÜhendkuningriiki
  • Reisid uueks aastaksüle kogu maailma

Mis tahes UNESCO muuseumikaart

    kõige parem

    Globuse teater

    London, SE1 9DT, Bankside, 21 New Globe Walk

    The Globe Theatre, üks Londoni vanimaid teatreid. Tänane Globus on kolmas sellenimeline teater. Esimene Globe'i teater ehitati Thamesi lõunakaldale 1599. aastal trupi arvelt, mille osanik oli William Shakespeare.

  • Londoni teatrimaailm on suur, mitmekesine ja hõlmab kõiki looduses eksisteerivaid žanre. Noh, kuna see on London, võite siit (kui teate, kuidas) leida isegi neid žanre, mis pole veel täielikult sündinud: kogu maailm räägib neist aasta, kahe või kolme pärast, kuid praegu pole peaaegu keegi teab neist.

    Londonis on vastavalt palju teatreid, mis on lavastuste kvaliteedi, repertuaari ja hinna poolest väga erinevad. On uhkeid klassikatruppe, kus peaosades on külalisooperitähed, on lavastusi kaasaegne dramaturgia(enamasti loomulikult Briti), on olemas eksperimentaalteatrid, ja on palju kommertsteatreid, kus näidatakse pidevalt Broadway (ja mitte ainult) muusikale. Mõned neist on lihtsalt head, mõned on ajaloolised ja väga vanad ning mõned on täiesti ainulaadsed.

    Britid ei käi pidevalt turistide tõmbekeskuses Globe'i teatris. Aga nad lähevad Old Vici teatrisse.

    Kõige kuulsam

    Suurbritannia kuulsaim, tõsisem ja põhimõttelisem teater on loomulikult Kuninglik Ooperimaja. See on üks neist teatritest, mis määrab kaasaegse lava näo. Tema loodud lavastusi toovad seejärel lavale teised teatrid üle maailma, peaosades mängivad maailmakuulsad staarid, halbu lavastusi lihtsalt pole, esilinastustele tulevad asjatundjad üle maailma. Samuti üks parimaid töid siin sümfooniaorkestrid maailmas. See on alati suurepärane ja huvitav.

    Teine kuulus teater on Theatre Royal Drury Lane. Sellel on eriline koht: see on Suurbritannia vanim töötav teater. Kunagi oli see riigi peamine, mäletab kõiki viimase 3 sajandi Inglise monarhe ja nüüd kuulub see Andrew Lloyd Webberile.

    Drury Lane'i teater toodab nüüd ainult muusikale. Trupp on tõsine – näiteks sai just see teater Sõrmuste isandast muusikali tegemise õiguse.

    Teine suur teater on Colosseum. Suur trupp, ulatuslik programm, te ei tohiks loota lavastatud meistriteosele, vaid ebatavalisele ja huvitavale hoonele - Art Deco ajastu meistriteosele. Samuti on siit lihtne pileteid osta.

    Globuse teater on pidev turismimagnet. Rekonstrueeritud Shakespeare'i teater, etendusi tehakse nii, nagu teater tema ajastul töötas. Sellest lähtuvalt lavastatakse siin peaaegu ainult Shakespeare'i näidendeid. Britid siia ei tule, aga turistidele on see hea variant: siin on päris hea Shakespeare’i trupp. Noh, rekonstrueeritud hoonet on huvitav vaadata – see ehitati iidseid tehnoloogiaid kasutades.

    Britid aga lähevad Old Vici. See on ka väga vana teater, see on mittetulunduslik ja on spetsialiseerunud klassikale ja kaasaegsele Briti draamale, on tõsine draamatrupp. Soovi korral tasub siia minna hea proosa ja ei meeldi kommertsteater.

    Muusikalid ja kaasaegsed lavastused

    Kommertsteater on eraldi artikkel. Peaaegu kõik sellised teatrid lavastavad muusikale ja kõigis on korraga vaid üks etendus (aastaid ja aastakümneid iga päev sama). Peaaegu kõik neist on koondunud Covent Gardeni või selle ümbrusesse. Kuninganna teatris näidatakse kuulsat muusikal "Les Miserables", Tema Majesteedi teater (muide, iidne – see on üle 300 aasta vana) - "Ooperifantoom", Novello teater - "Mamma Mia!", Lütseumi teater - "Lõvikuningas" "jne.

    Mõni muusikal on nii hea, et üht tasub vaatama minna ka siis, kui see žanr põhimõtteliselt väga ei meeldi: need on tehtud nii, et ehk muutub su arvamus. Kõige lootustandvamad selles osas on “Les Miserables” ja loomulikult “Cats”.

    Lisaks meelelahutusteatritele on Covent Gardenis palju draamateatreid, kus lavastatakse kaasaegseid näidendeid. Peamised neist on Wyndham’s Theatre, Ambassadors Theatre, Apollo Theatre, Duchess Theatre, Theatre Royal Haymarket (samuti peaaegu 300 aastat vana) ja juba mainitud Old Vic. On tõsiseid näidendeid, on koomilisi näidendeid, on klassikat ja üsna palju Shakespeare'i näidendeid. Nende teatrite külastamiseks peate inglise keelt mõistma, muidu pole see huvitav.

    Ka Londonis on kõik muud põhimõtteliselt võimalikud teatritüübid: eksperimentaalne, kabaree, amatöör, mitteametlik, etniline – mis iganes.

    Kuningliku ooperi pileteid saab osta ainult eelmüügist, teistesse teatritesse saab pileteid osta vahetult enne etendust.

    • Kus peatuda: Paljudes Londonis ja selle lähiümbruses asuvates hotellides, pansionaatides, korterites ja hostelites saate hõlpsalt valida igale maitsele ja eelarvele sobiva variandi. Windsoris leidub mõnusaid kolme- ja neljatärnib&B-sid – ja siinne õhk on imeline. Cambridge rõõmustab teid suurepärase hotellivaliku ja üliõpilaste kohtumispaiga läheduses.