(!KEEL:Ooperikunsti esitlus. Ooperilooming

Slaid 1

Slaid 2

Slaid 3

Slaid 4

Slaid 5

Slaid 6

Slaid 7

Slaid 8

Slaid 9

Slaid 10

Ettekande teemal “Ooperi kujunemine” saab meie veebisaidilt alla laadida täiesti tasuta. Projekti teema: MHC. Värvilised slaidid ja illustratsioonid aitavad kaasata klassikaaslasi või publikut. Sisu vaatamiseks kasutage pleierit või kui soovite aruannet alla laadida, klõpsake pleieri all vastavat teksti. Esitlus sisaldab 10 slaidi.

Esitluse slaidid

Slaid 1

Ooperi kujunemine

Esitab Svetlana Kutjajeva

Slaid 2

Ooper (itaalia ooper, sõna-sõnalt - kompositsioon, ladina ooperist - teos, toode, töö), muusikalise ja draamakunsti žanr. O. (libreto) kirjanduslik alus on kehastatud vahenditega muusikaline dramaturgia ja eelkõige vokaalmuusika vormides. O. - sünteetiline žanr, mis ühineb singlisse teatraalne tegevus erinevad kunstiliigid: draama, muusika, kujutav kunst (maastikud, kostüümid), koreograafia (ballett). Ajalooliselt on välja kujunenud teatud ooperimuusika vormid. Kuigi on olemas mõned ooperidramaturgia üldpõhimõtted, tõlgendatakse kõiki selle komponente olenevalt ooperitüüpidest erinevalt. Klassikalise muusika vokaalvormid on mitmekesised. Tegelaste karakterid avalduvad kõige paremini soolonumbrites (aaria, arioso, arietta, cavatina, monoloog, ballaad, laul).

Slaid 3

). Retsitatiiv – inimkõne muusikaline, intonatsioon ja rütmiline taasesitamine – täidab kõnes erinevaid funktsioone. Sageli see ühendab (krunt ja sisse muusikaliselt) eraldi viimistletud ruumid; on muusikalises dramaturgias sageli tõhus tegur. Mõnes luuležanris, peamiselt komöödias, kasutatakse retsitatiivi asemel kõnekeelt, tavaliselt dialoogides. Lavaline dialoog, draamalavastuse stseen O.-s vastab muusikaline ansambel(duett, trio, kvartett, kvintett jne), mille spetsiifika võimaldab luua konfliktsituatsioonid, näidata mitte ainult tegevuse arengut, vaid ka tegelaste ja ideede kokkupõrget. Seetõttu ilmuvad ansamblid sageli ooperitegevuse kulminatsiooni- või lõpuhetkedel. Koori tõlgendatakse erinevalt O.

Slaid 4

Muusikalises dramaturgias O. suur roll orkestrile eraldatud sümfoonilised väljendusvahendid aitavad kujundeid paremini paljastada. Ettekandele tulevad ka iseseisvad orkestriepisoodid - avamäng, vahepala (üksikteoste tutvustus). Veel üks komponent ooperi etendus- ballett, koreograafilised stseenid, kus plastilised kujundid on kombineeritud muusikalistega. O. ajalugu on tihedalt seotud kultuuri ja ajaloo arenguga inimühiskond. Sageli toimis O. omamoodi ideoloogilise eelpostina muusikaline kunst, mis peegeldab meie aja teravaid probleeme - sotsiaalne ebavõrdsus, võitlus riikliku iseseisvuse eest, patriotism.

Slaid 6

Päritolu muusikaline teater- rahvapidudel ja -mängudel. Juba Vana-Kreeka dionüüsilistes mängudes ja kreeka tragöödias oli muusika roll suur. Sellel oli märkimisväärne koht ka keskaegsetes rahvakultuse (“püha”) etendustes. Kuidas iseseisev žanr O. tekkis 16.-17. sajandi vahetusel. Selle mitme sajandi pikkuse eksisteerimise jooksul on tekkinud palju rahvusooperikoolkondi, -stiile ja -tüüpe. Paljudes Euroopa rahvuskultuurides töötati kooskõlas renessansi humanistlike ideedega välja uut tüüpi muusikalise ja draamalavastuse põhimõtted. Neid ülesandeid kroonis varem edu klassikalises renessansiriigis - Itaalias. Grupp filosoofe, luuletajaid, muusikuid ja kunstnikke (nn Firenze Camerata, 1580) jutlustas iidse tragöödia taaselustamist. Firenzelaste ideaal muusikas oli lihtsus, väljenduse loomulikkus; Nad allutasid oma esinemistel muusika luulele. Esimesed O. - "Daphne" (1597-98) ja "Eurydice" (1600), muusika J. Peri, tekst O. Rinuccini - on kirjutatud selles vaimus. Järgmine verstapost O. ajaloos on C. Monteverdi “Orpheus” (1607).

Slaid 1

10.A klassi õpilase Mitrohhin Sergei ooperitöö Juht: Timoškova Tatjana Nikolajevna 2009

Slaid 2

Sisu: Ooperiteoste ajalugu Ooperifiguurid Ooperiteosed

Slaid 3

Ooperlik loovus Muusikateatril on pikk ajalugu. Selle päritolu peitub rahvafestivalidel ja mängudes, mis ühendasid laulu, tantsu, pantomiimi, tegevust ja instrumentaalmuusikat. Ka antiikaja draamalavastused ei saanud hakkama ilma muusikata. Selle roll on suur nii antiiktragöödias kui ka keskaegsetes rahva- ja kultuslikes (“pühades”) lavastustes. Ooper tekkis aga draamakunsti eriliigina, milles muusika on tegevuse aluseks, 16.-17. sajandi vahetusel. Paljudes Euroopa rahvuskultuurides otsisid nad renessansiajastu humanistlike ideede mõjul võimalusi uut tüüpi muusika- ja teatrietenduste loomiseks. Neid otsinguid kroonisid kõige varasemad ja olulisemad ideoloogilised ja kunstilised tulemused klassikalises renessansiriigis - Itaalias. Esialgu polnud etendustel täpset nimetust ja neid kutsuti favola in musica ( muusikaline muinasjutt), siis draama muusikas (muusikadraama), siis lõpuks ooper muusikas ( muusikapala), ehk lühidalt ooper (ooper, sõna otseses mõttes - tegevus, töö; ladina keeles tähendab ooper tööd, loomist). Ooperietendused 17. sajandi esimesel kolmandikul olid mõeldud eelkõige õukonnaaadlikule. Kuid alates 1637. aastast in erinevad riigid Euroopas avatakse avalikke muusikateatreid, mis on kättesaadavad linnaelanikkonna laiemale osale. Tasapisi võttis ooper ühiskonnaelus olulise koha ja sai maailmakultuuri lahutamatuks osaks.

Slaid 4

Slaid 5

17. sajandil kerkis esile rida suuremaid heliloojaid – rahvuslike ooperikoolkondade rajajaid. See on C. Monteverdi Itaalias, J. B. Lully Prantsusmaal, G. Purcell Inglismaal. Ooperite sisuks olid mütoloogilised või ajaloolis-legendaarsed teemad. Parimad teosed peegeldasid meie aja humanistlikke ideid ja paljastasid seoseid rahvamuusikaga, kuid nende autorid ei suutnud täielikult vältida feodaal-absolutistliku ideoloogia, esteetilise maitse ja aristokraatliku keskkonna vaadete mõju. Neid etendusi nimetati opera seriaks (sõna otseses mõttes tõsine ooper); neid iseloomustas suur pompoos ja pühalik elevus. Prantsusmaal nimetati sedalaadi teoseid lüüriliseks või muusikaliseks tragöödiaks. 18. sajandil langes Itaalia ooperiseria Euroopa muusikateatrite lavadel järk-järgult; selle sisu muutus üha vaesemaks. Ka prantsuse lüüriline tragöödia on oma konventsionaalsetes vormides luustunud. Ka Hispaania õukonnaooper, nn zarzuela, koges kriisi. Seoses antifeodaaldemokraatliku liikumise kasvuga tekkis suur hulk avalik tähtsus koomiline ooper, orientatsioonilt realistlik, kasutades ümbritsevast elust ammutatud argiseid teemasid, mille päritolu on seotud rahvamuusika ja teatriga. Itaalias, kus seda nimetati opera buffaks, said komöödialavastuste populaarseteks autoriteks heliloojad G. B. Pergolesi, G. Paisiello, D. Cimarosa; Prantsusmaal - F. Philidor, P. Monsigny, A. Grétry; Austrias ja Saksamaal nimetati seda uut muusikali- ja teatrižanri singspiel (sõna-sõnalt - mäng laulmisega), Inglismaal - ballaad või lauluooper (nimetatakse ka "kerjuste ooperiks").

Slaid 6

Hispaanias - tonadilla. IN viimane veerand 18. sajandil kujunes Venemaal rahvuslikult omanäoline, demokraatlik muusikateater (heliloojate M. M. Sokolovski, V. A. Paškevitši, M. A. Matinski, E. I. Fomini koomilised ooperid). 18. sajandi tegevus oli silmapaistva tähtsusega Saksa helilooja K.V Gluck (algselt Tšehhist) ja austerlane - W.A. Mozart, kes kajastasid oma loomingus. arenenud ideed valgustusajastu. Need on kaks suurimat reformijat ooperikunst. Üks neist, kes astus aktiivselt vastu õukondliku aristokraatliku ooperimaja esteetikale ja tavadele, lõi kangelasliku muusikalise tragöödia, mis oli läbi imbunud kodanikupaatosest, ülevad tunded. Teine, toetudes opera buffa ja singspieli saavutustele, tõi kõrgeid realistlikke näiteid komöödiast, draamast ja filosoofilistest muinasjuttudest, mis on silmapaistvad oma elutäiuse ja muusikaliste ja dramaatiliste omaduste täiuslikkuse ning tegevuse kiire ja kontrastse arengu poolest. Glucki ja Mozarti tegevus leidis aset eelõhtul Prantsuse revolutsioonid XVIII lõpp sajandil – see kõige olulisem pöördepunkt Euroopa ajaloos. Vanade, feodaalsuhete lõhkumise ja uute, kodanlike suhete küpsemise rahutusperioodil kasvas muusikateatri roll progressiivsete ühiskondlike ideede hääletoruna tunduvalt. Edaspidi on see oma arengus tihedamalt seotud üldise evolutsiooniga muusikaline kultuur, etenduskunstid ja kirjandust. Ooperi ajaloos muutub erinevate ideoloogiliste ja loominguliste suundade võitlus kunstilised stiilid, mille tingivad sotsiaalpoliitilise arengu seadused ja rahvuskultuuride tunnused. Progressiivsed kunstnikud kaitsevad ideoloogilise võitluse tingimustes progressiivseid demokraatlikke põhimõtteid rahvuskultuur.

Slaid 7

Nende uuenduslik loovus tabab tänapäevase reaalsuse vastuolusid, ajastu sotsiaalseid ja rahvuslikke vabanemisideid ning inimsuhete mitmekesisust. Laiemaid demokraatliku kuulaja kihte kattev ooper aitab kaasa rahva eneseteadvuse kujunemisele ning on rahvuskultuuri üks kõrgemaid ilminguid. Muusikateatri ühiskondlik-poliitiline roll tugevnes prantslaste ajal kodanlik revolutsioon, mis tegi suuri muudatusi ooperi sisus ja vormides. Revolutsioonilise tõusu aastatel välja toodud kangelaslik-patriootiline teema sai suure arengu 19. sajandi ooperis ja ennekõike L. Beethoveni loomingus, kes avaldas tohutut mõju järgmiste põlvkondade muusikale. heliloojatest. 19. sajandit iseloomustas paljude klassikaliste ooperiteoste ilmumine, milles ülistatakse inimesi, üllaid inimtegusid, võitlust vabaduse, õnne ja õiguse eest. Mineviku suured heliloojad lõid tohutult erinevaid muusika- ja teatriteoseid, millest levinumad on kangelas-patriootilised, eepilised, lüürilis-dramaatilised ja koomilised ooperid. Nende tüüpide arengut on märgitud erinevaid riike oma eripäradega, olenevalt iga rahvusooperikoolkonna spetsiifilistest sotsiaalsetest, kultuurilistest ja ajaloolistest arengutingimustest. Siiski üldine trend toimus realismi ideoloogiliste ja kunstiliste võimaluste kinnitus ja avardumine. Samas mõnes 19. sajandi esimese poole ooperikoolkonnas koos realistlikuga, romantilised kalduvused. Avalduses rahvuslikku sisu ja saksa ooperikunsti vormid, mängis suurt rolli K. M. Weber, kelle töödes laulumängu rahvalikud ja igapäevased elemendid

Slaid 8

kombineerituna romantilise draama tunnustega. Weberi järglane oli R. Wagner; tema looming tähistab olulist verstaposti 19. sajandi teise poole muusikateatri ajaloos. Wagner rikastas maailma ooperikunsti silmapaistva loominguga, kuigi nii mõnigi neist pole ka vastuoluliste joonteta. Võideldes kunsti kõrge sisu eest välise meelelahutuse ja vananenud teatrikonventsioonide vastu, püüdes kehastada suuri ideoloogilisi ideid, ei vältinud Wagner ka teatud ebamäärasust, ebamäärasust ja kohati ka liigset väljenduse keerukust, mis ilmnes kõige paremini viimane periood tema loovust. Itaalia keele tüüpilised omadused koomiline ooper leidis särava väljenduse G. Rossini loomingus, kelle saavutused on märkimisväärsed ka kangelas-patriootilise ooperi vallas. Suurim klassika Itaalia ooper sai G. Verdi, üks tähelepanuväärsemaid meistreid maailmas realistlik kunst. Aastakümnete pikkuse loomingulise tegevuse jooksul lõi ta erinevat tüüpi ooperi teosed. Algul tegeles Verdi rohkem kangelaslike ja isamaaliste teemadega, mis olid kehastatud romantilises mõttes. Alates sajandi keskpaigast kirjutas ta peamiselt lüürilis-dramaatilisi oopereid – psühholoogilisi draamasid, mida iseloomustab sügav realism ja mis tõusid kohati ehtsate tragöödiate tasemele. Elu lõpu poole, sisse eelmisel kümnendil XIX ja XX sajandi alguses näitasid end aktiivselt andekad heliloojad P. Mascagni, R. Leoncavallo ja eriti G. Puccini. Nende ideoloogiliste ja kunstiliste otsingute aluseks oli 1880. aastate kirjanduslik liikumine, mida kutsuti verismiks (vero – tähendab siirast, tõest). Verists püüdis luua dramaatiliselt intensiivseid teoseid tavainimeste elust laenatud teemadel, peamiselt ebasoodsas olukorras olevate madalamate ühiskonnakihtide seast.

Slaid 9

Selle progressiivse ettevõtmise juures patustasid nad aga mõnikord naturalismiga. Rahvuslikud omadused 19. sajandi esimeste kümnendite prantsuse muusikateatrit seostatakse kõige enam koomilise ooperi žanriga, mille viljakalt arendas D. F. Aubert. Sajandi teisel kolmandikul see sündis ja sai laialt levinud nn “grand ooperi” tüüp (“grand ooper”) - monumentaalne, efektsete lavahetkede rikas, romantiliselt värvikas lavastus ajaloolistel teemadel. Seda ooperitüüpi kehastus kõige eredamalt J. Meyerbeeri loomingus. 19. sajandi teisel poolel vastandati “suurooper” “lüürilisele ooperile”. Selle autorid – ennekõike C. Gounod ning pärast teda L. Delibes ja J. Massenet – kujutasid tavainimese igapäevaelu. , teda ümbritsev igapäevaelu, intiimsed, siirad tunded. Lüürilise ooperi kujunemine tähendas prantsuse ooperis realistlike joonte tugevnemist ja tugevdamist. Realismi tipp Prantsusmaa rahvuskoolis on J. Bizet’ looming, eluliselt täisvereline ja rikas, ereda kujutlusvõimega, optimismist läbiimbunud. Vabastusliikumised 19. sajand tõi esile hulga uusi, sügavalt iseseisvaid rahvusooperikoolkondi. Tšehhi rahva võitluses riikliku iseseisvuse eest silmapaistev väärtus oli B. Smetana oopereid, millega ta esines sajandi teisel poolel. Tšehhi asutaja muusikaklassika, Smetana töötas välja rahvalik-rahvuslikele traditsioonidele vastavad kangelas-patriootilise ja koomilise ooperi eritüübid. Märkimisväärne on ka A. Dvoraki, eriti muinasjutulise ooperi alal, ja L. Janaceki panus Tšehhi muusikateatrisse. 19. sajandi keskel määrati rahvuslikult spetsiifilised arenguteed Poola ooperikoolkonnale eesotsas S. Moniuszkoga ja Ungari omale F. Erkeliga.

Slaid 10

Slaid 11

Parimad tööd maailmas ooperiklassika iseloomustab rahvuslus ja realism, sügava sisu ja täiuslikkuse ühtsus kunstiline vorm, muusika rahvuslik identiteet, seos rahvakunstiga, arenenud ühiskondliku mõttega. Need omadused on väga omased vene klassikalisele ooperile, mille asutaja oli M. I. Glinka. Vene klassikalise ooperi rahvalaulupõhi annab sellele ainulaadse originaalsuse jooni; selle kunstilised vahendid ja vormid on mitmekesised muusikaline väljendusrikkus; üksikute kujundite tüüpiline kindlus ja esiletõus on ühendatud laialt kujutatud piltidega rahvaelust, tegevuse ajaloolise ja sotsiaalse taustaga. 19. sajandi esimestel kümnenditel esindasid vene ooperiloomingut heliloojate S. I. Davõdovi, K. A. Kavose, seejärel A. N. Verstovski nimed. Glinka ooperid – hiilgavad eeposed rahva elust – tähistasid uue perioodi algust Venemaa muusikateatri ajaloos ja olid maailma realistliku ooperikunsti suurim saavutus. Vene klassikalised heliloojad lõid Glinkat järgides ülimalt patriootlikke ooperiteoseid, mis kajastasid nende kodumaa ajaloolist saatust, rahva ja riigi suhteid, võitlust sotsiaalse rõhumise vastu ja protesti üksikisikuvastase vägivalla vastu. A. S. Dargomõžski oli esimese vene sotsiaalse ja igapäevase muusikadraama “Rusalka” autor, mis esitas klasside ebavõrdsuse teema. Revolutsioonilise demokraatliku liikumise tõus 1860. aastatel määras heliloojate tegevuse suuna. Võimas kamp» - loominguline ühendus, mida juhtis M. A. Balakirev, kuhu kuulusid A. P. Borodin, M. P. Mussorgski, N. A. Rimski-Korsakov, Ts.

Slaid 12

Slaid 13

Järgmistel aastakümnetel ilmuvad üksteise järel vene ja maailma ooperiklassika meistriteosed. Nende rahvas muusikalised draamad“Boriss Godunov” ja “Hhovanštšina” M. P. Mussorgski andsid Venemaa ajaloo kriitilistel perioodidel tugevuselt ja sügavuselt ületamatuid pilte Venemaa minevikust. A. P. Borodini monumentaalne eepiline ooper “Vürst Igor” ülistab vene rahva kõrget patriotismi, visandab selgelt rahvuslikud tegelased. N. A. Rimski-Korsakovi ooperid on liigiti mitmekesised, sisurikkad ja kunstilise kehastuse vahendite poolest mitmekülgsed. Sotsiaalajalooline muusikaline draama “Pihkva naine” kõrvutab lüürilis-koomilise ooperi “ mai õhtu"; imeline "kevadmuinasjutt" "Lumetüdruk" - eepilise ooperiga "Sadko"; ajalooline ja igapäevane ooper" Tsaari pruut" - ooper-legendiga "Lugu nähtamatust linnast Kitežist ja neiu Fevroniast" ja ooperisatiiriga "Kuldne kukk". Üks suurimaid nähtusi maailma muusikateatri ajaloos on P. I. Tšaikovski ooperilooming, mida eristab erakordne sügavus. psühholoogilised omadused, inimeste vaimse maailma ja dramaatiliste konfliktide tõeline väljendus. Tšaikovski ooperiloomingu lüürilis-dramaatiline iseloom, mis omandab kohati traagilise varjundi, sai kõige selgema väljenduse sellistes teostes nagu “Jevgeni Onegin”, “Lummus”, “ Potikuninganna" Laiaulatuslik loovus geniaalne helilooja hõlmab ka ajaloolist ("Mazepa", "Orleansi neiu") ja rahvateemasid ("Tšerevitški")

Slaid 14

Slaid 15

Koos nende vene ooperi tipptegijatega andsid selle arengusse olulise panuse A. G. Rubinštein ("Deemon"), A. N. Serov ("Vaenlase jõud"), E. F. Napravnik ("Dubrovski"), S. V. Rahmaninov ("Aleko"), S. I. Tanejev (“Oresteia”). 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses kujunesid välja ka Venemaal asunud teistest rahvustest realistlikud ooperikoolkonnad. Neid esindavad: Ukrainas S. Gulak-Artemovski ja eriti N. V. Lõssenko; Gruusias - M. A. Balanchivadze, D. I. Arakišvili, Z. P. Paliašvili; Armeenias - A. Tigranjan, A. A. Spendiarov; Aserbaidžaanis - U. Hajibeyov. Nende arendamine rahvuskoolid lähtus traditsioonide elluviimisest rahvamuusika ja maailmakogemus, eelkõige vene klassika. Kodu- ja välismaise ooperiklassika parimate saavutuste pärija oli nõukogude ooper kogu selle ideoloogilises ja kunstilises mitmekesisuses. Arendades suuri klassikalisi traditsioone, uurides tähelepanelikult tegelikkust, püüdlevad nõukogude ooperiheliloojad elu tõetruu, kunstiliselt täiusliku peegelduse poole selle pidevas edasiliikumises, paljastades ilu ja rikkust. vaimne maailm nõukogude inimesed, meie aja ja ajaloolise mineviku aktuaalsete teemade truuks ja mitmekülgseks kehastuseks. Märkimisväärsed saavutused seda teed mööda tulid I. I. Dzeržinski, D. B. Kabalevski, S. S. Prokofjevi, T. N. Khrennikovi, V. Yai ooperid, sotsialistlik sisu rahvuslikud vormid. hulgas ooperiheliloojad Vennasvabariikidest paistsid silma K. F. Dankevitš, Yu S. Meitus, G. I. Mayboroda, E. K. Tikotski, N. G. Žiganov, E. A. Kapp, G. G. Ernesaks, M. O. Zarin, E. G. Brusilovski ja paljud teised.

Slaid 16

Sotsialistlike riikide muusika- ja teatrikunsti õitseng on üks märkimisväärsemaid saavutusi Nõukogude kultuur saavutati Lenini rahvuspoliitika elluviimise tulemusena. Need saavutused on eriti tähelepanuväärsed, kui arvestada, et mitmetes liitlas- ja autonoomsed vabariigid(Usbekistan, Kasahstan, Kõrgõzstan, Valgevene, Tatarstan, Baškiiria jne) rahvusooperid esmakordselt loodud alles aastatel Nõukogude võim. Ooperiklassika teosed pakuvad kõrget esteetilist naudingut kõige laiematele kuulajate massidele. Nende kunstilise mõju peamine vahend on vokaalmeloodia. Laulu väljendusrikkus ja ilu, helge meloodiline kujund ja juurdepääsetavus on realistliku ooperi lahutamatud omadused. Dramaatilise konflikti, tegelaste lavapositsioonide ja tunnete igakülgseks avalikustamiseks on aga vaja muusika kõigi väljendusvõimaluste meisterlikku kasutamist. Ooperis, mille N. G. Tšernõševski nimetas “ selle täielikul kujul muusika kui kunst”, ühendab vokaalse (soolo-, ansambli- ja koori) ja instrumentaalse (sümfoonilise) põhimõtted. Nende lähedane suhe on täisväärtusliku ooperitöö vältimatu tingimus. Vastavalt ideoloogilisele kontseptsioonile, süžee olemusele ja libreto tekstile kasutab helilooja loovalt ooperimuusika ajalooliselt väljakujunenud vorme - vokaalset (aaria, arioso, retsitatiiv, ansambel, kooristseen) ja sümfoonilist (avamäng, vahemäng, tantsud). Neid vorme eristab märkimisväärne vabadus ja iga suur helilooja saab individuaalselt ainulaadse murdumise. Sellegipoolest on võimalik välja tuua mõned üldised dramaatilised mustrid. Ooperi kangelaste tegelased avalduvad kõige põhjalikumalt laiendatud soololaulunumbrites (aaria, arioso, laul, monoloog).

Slaid 17

Retsitatiiv on sageli mõeldud süžee ja muusikalise ühenduse loomiseks ümarate, kindlate vokaalvormide (aaria, ansambel, koor) vahel. Kuid oma meloodiliselt arenenud kujul on sellel ka oluline roll kujundlik iseloomustus ja toimib tõhusa tegurina muusikalises arengus (mõnes ooperižanris, peamiselt komöödias, selle asemel muusikaline retsitatiiv kasutatakse vestlusdialoogi). Ansamblites - duetid, terzettod, kvartetid ja suured lõpustseenid (sageli koos kooriga) - on muusika vahendid üldistatud. dramaatilised olukorrad, kombineeritakse lähedasi või vastandlikke pilte, ilmnevad selgelt huvide, karakterite ja kirgede vastuolud. Seetõttu ilmuvad ansamblid sageli dramaatilise arengu haripunktidel või viimastel hetkedel. Muusika kunstilised võimalused võimaldavad heliloojal luua massilistes kooristseenides mastaapseid pilte rahvaelust, avada terviklikult kangelase seoseid sotsiaalse keskkonnaga, muusikaline areng ooperil on suur roll orkestril, mis sageli koondab stseeni põhilise dramaturgilise sisu; sümfoonilised väljendusvahendid täiendavad ja süvendavad oluliselt lavasituatsioonide muusikalist kujutamist, tegevuse tegevuspaika ja tegelaste läbielamisi. Need on sees üldine ülevaade ooperi kunstilised vahendid, mida kasutades saab helilooja näidata mitmel viisil ja reljeefselt olulisi elunähtusi, inimestevahelisi suhteid, erinevaid sotsiaalseid gruppe, kehastada tüüpilisi tegelasi, eksponeerida meelerahu isik. Seoses orgaaniliselt ühte teatritegevusse kuuluva muusika (vokaal- ja instrumentaalmuusika). juhtiv koht näidendis, sõnas, lavalises liikumises, kaunid kunstid ja sageli koreograafia, ooper võtab omaks kõige laiemad võimalused elu näitamine,

Slaid 18

Anastasia Iljuhhina ja Tatjana Egorova, 9.a klass, AOU kool nr 9, Dolgoprudnõi

Mis on ooper? Ooperi eelkäijad. Žanri ajalugu. Ooperi sordid. Ooperi elemendid.

Laadi alla:

Eelvaade:

Esitluse eelvaadete kasutamiseks looge Google'i konto ja logige sisse: https://accounts.google.com


Slaidi pealdised:

Ooperi päritolu ajalugu Kaasaegse ooperi põhielemendid

Mis on ooper? Moodsa ooperi eelkäijad Žanri ajalugu Ooperisordid Ooperi elemendid Sisu

Opera Opera on hämmastav kunst. See on samal ajal väga iidne ja väga asjakohane ja massiivne - ja intiimne ja lihtne - ja äärmiselt keeruline. Ja seda kõike sellepärast, et see võib olla oma, igale inimesele kallis – kuna see kasutab seda, mis peaaegu kõigil on – HÄÄLT. "Ooper, ja ainult ooper, toob teid inimestele lähemale, muudab teie muusika reaalse avalikkusega seotud, teeb teid eeliseks mitte ainult üksikutele ringkondadele, vaid soodsatel tingimustel kogu rahvale." Need sõnad kuuluvad Pjotr ​​Iljitš Tšaikovskile, suurele vene heliloojale.

Vabas õhus, mäe jalamil, mille astmetena töödeldud nõlvad olid pealtvaatajate kohad, Vana-Kreeka toimusid pidulikud üritused teatrietendused. Maskides näitlejad skandeerides esitasid tragöödiaid, mis ülistasid inimvaimu tugevust. Märkimisväärse koha hõivas koorilaul - just koor väljendas teose põhiideed. Ka Hiina ooperi päritolu peitub sajandite sügavuses – neid võib otsida 1. aastatuhande keskpaigast eKr. e. Lauluajal (10.-13. sajand) said populaarseks erinevat tüüpi muusikalised ja poeetilised teosed. suured vormid– esile kerkivad Nanxi (sirelililla) ja Yuanbeni stiilid, mida iseloomustab proosalise dialoogi ja poeetiliste aariate kombinatsioon, maskipiltide kasutamine ja teatud vahelduva meloodia mustrid. Kaasaegse ooperi eelkäijad

Ooper meie juures kaasaegne arusaam See sõna tekkis 16. ja 17. sajandi vahetusel Itaalias. Selle uue žanri loojad olid luuletajad ja muusikud, kes kummardasid iidne kunst ja püüdis taaselustada Vana-Kreeka tragöödiat. Kuid kuigi oma muusikalistes ja lavakatsetes kasutasid nad süžeed aastast Vana-Kreeka mütoloogia, nad ei taaselustanud tragöödiat, vaid lõid täiesti uue kunstiliigi – ooperi. Kaasaegse ooperi päritolu Iidne ooperihoone

Sõna "orega" tähendab itaalia keelest tõlkes tööd, kompositsiooni. Selles muusikaline žanr luule ja dramaatiline kunst, vokaal ja instrumentaalmuusika, näoilmed, tantsimine, maalimine, maastik ja kostüümid. Mis on ooper?

Esiteks ooperimaja avati 1637. aastal Veneetsias; varem oli ooper ainult õukonna meelelahutuseks. Esiteks suur ooper võib pidada Jacopo Peri Eurydiceks, etendunud 1597. Ooperi pioneerid olid: Saksamaal - Heinrich Schütz, Prantsusmaal - Camber, Inglismaal - Purcell; Hispaanias ilmusid esimesed ooperid 18. sajandi alguses. Venemaal kirjutas Araya esimesena iseseisva venekeelse teksti põhjal ooperi (“Cephalus ja Procris”) (1755). Esimene vene keeles kirjutatud vene ooper on F. G. Volkovi muusika "Tanjuša ehk õnnelik kohtumine" (1756). Žanri ajalugu Jacopo Peri

Ajalooliselt on välja kujunenud teatud ooperimuusika vormid. Kuigi ooperidramaturgias on mõned üldised mustrid, tõlgendatakse kõiki selle komponente, olenevalt ooperitüüpidest, erinevalt: suur ooper(opera seria - itaalia, tragédie lyrique, hiljem grand-opéra - prantsuse keel), poolkoomiline (semiseria), koomiline ooper (opera-buffa - itaalia, opéra-comique - prantsuse, Spieloper - saksa), romantiline ooper, romantikule süžee. Ooperiballaadi tüübid ooper poolooper, poolooper, poolooper (pool-ladina pool) - inglise barokkooperi vorm, mis ühendab suulise draama (žanri) draama, vokaalse misanstseeni, tantsu ja sümfoonilisi teoseid. Üks poolooperi pooldajaid on inglise helilooja Henry Purcell, ooperiballett

Koomilises ooperis, saksa ja prantsuse keeles, on dialoog muusikanumbrite vahel lubatud. On ka tõsiseid oopereid, kuhu on sisse pandud näiteks dialoog. Beethoveni "Fidelio", Cherubini "Medeia", " Maagiline laskur» Weber. Koomilise ooperi järelkasvuks tuleb pidada operetti, mis sai eriti laialt levinud 19. sajandi teisel poolel. Ooperid lastelavastuseks (näiteks Benjamin Britteni ooperid - "Väike korstnapühkija", "Noa laev", Lev Konovi ooperid - "Kuningas Matt Esimene", "Asgard", " Kole pardipoeg", "Kokinwakashu"). Ooperi sordid

Ooperiteos jaguneb aktideks, piltideks, stseenideks ja numbriteks. Enne vaatusi on proloog, ooperi lõpus on epiloog. Ooperiansamblisse kuuluvad: solist, koor, orkester, sõjaväeorkester, orel. Ooperi üks peamisi osi on aaria. Selle sõna tähendus on "laul", "laul". Ooperiteose teised osad on retsitatiivid, arioso, laulud, duetid, triod, kvartetid, ansamblid jne. Ooperihäältel on oma nimetused. Naine: sopran, metsosopran, kontralt; mees: kontratenor, tenor, bariton, bass. Ooperi elemendid

Tegelaste karakterid avalduvad kõige täielikumalt soolonumbrites (aaria, arioso, arietta, cavatina, monoloog, ballaad, laul). Retsitatiivil on ooperis mitmesugused funktsioonid – muusikaline, intonatsioon ja inimkõne rütmiline taasesitamine. Sageli ühendab ta (süžeeliselt ja muusikaliselt) üksikuid lõpetatud numbreid; on muusikalises dramaturgias sageli tõhus tegur. Mõnes ooperižanris kasutatakse retsitatiivi asemel kõnekeelt. Ooperi elemendid

Lavadialoog, draamalavastuse stseen ooperis vastab muusikalisele kooslusele (duett, trio, kvartett, kvintett jne), mille spetsiifika võimaldab luua konfliktsituatsioone, näidata mitte ainult lavastuse arengut. tegevust, aga ka tegelaste ja ideede kokkupõrget. Seetõttu ilmuvad ansamblid sageli ooperitegevuse kulminatsiooni- või lõpuhetkedel. Ooperi elemendid

Koori ooperis tõlgendatakse erinevalt. See võib olla taust, mis pole põhilisega seotud süžee; mõnikord omamoodi kommenteerija, mis toimub; selle kunstilised võimalused võimaldavad näidata monumentaalseid pilte rahvaelust, paljastada kangelase ja massi suhteid (näiteks koori roll M. P. Mussorgski rahvamuusikalistes draamades “Boriss Godunov” ja “Hovanštšina”). . Ooperi "Boriss Godunov" elemendid

Ooperi muusikalises dramaturgias on suur roll sümfoonilistel väljendusvahenditel, mis aitavad kujundeid paremini paljastada. Ooperis on ka iseseisvad orkestriepisoodid – avamäng, vahepala (üksikute vaatuste sissejuhatus). Teine ooperilavastuse komponent on ballett, koreograafilised stseenid, kus plastilised kujundid on kombineeritud muusikalistega. Ooperi elemendid

Ettekande koostasid 9.a klassi õpilased Ilyukhina Anastasia ja Egorova Tatyana AOU 9. Dolgoprudnõi koolis Õpetaja Teplykh T.N. Täname tähelepanu eest!